잔규네 : MUSIC's POLITICS

블로그 이미지
recently working on music industry and history of rock music, with past history of writing on political science, international relations, world politics, political economy and development macroeconomics ...
잔규네

Article Category

분류 전체보기 (146)
political economics (76)
rock vocalists (23)
other stories (47)

Recent Post

Calendar

«   2024/05   »
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  1. 2019.10.19
    존 앤더슨 Jon Anderson
  2. 2019.09.22
    데이빗 보위 David Bowie 1
  3. 2019.08.15
    피터 가브리엘 Peter Gabriel
  4. 2019.03.15
    스팅 Sting
  5. 2010.04.22
    에이드리안 벨류 Adrian Belew




음악 산업과 음악사 전체에서 차지하는 비중과 상징성

때문에라도, 언젠가 다시 한번 진지하게 제대로 다뤄

드려야 합당하다고 고민해온 이 분을 올리겠다.



프로그레시브 락의 역사에서 뚜렷한 분기점을 제공한

예스 Yes의 영원한 프론트맨으로서 아방가르드 계열

보컬리스트 중 자타가 공인하는 최고봉으로 오래도록

추앙을 받으실, 존 앤더슨 Jon Anderson 이야기이다.











*Roundabout. 90년대 초반 Union Tour 중.

- 라인업은 Anderson-Bruford-Wakeman-Howe

  + Squire-Rabin-Kaye-White = 무대 위 8인조.




1944년 스코틀랜드 출신 가계에서 맨체스터 북방의 랭커셔를

출생지로 태어난 존 로이 앤더슨. 넉넉치 못한 가정에서 축구

선수를 꿈꿨지만 일찍이 열 다섯 나이부터 학교를 그만 두고

생활 전선에 뛰어들어야 했다. 이런저런 초기 음악 활동을

시작했다가 알바 뛰던 클럽 사장님 소개로 런던에서 크리스

스콰이어를 만나며 밴드 결성에 의기투합하게 된다. 68년.



앤더슨아트 가펑클의 전성기 보이스 텍스처와 상당히 유사한

면도 발견되거니와, 두 사람이 교집합으로 찾은 음악적 지향성은

놀랍게도 사이먼 앤 가펑클이었다. 그때는 팝씬 전체가 본능적인

포크 지향성을 가지고 있었으니 사실 당시를 살아 본 경험이

조금이라도 있다면 그리 놀랄 일도 아니긴 하다.



15년에 작고하신 스콰이어는 락 음악 역사상 가장 뛰어난

베이시스트 다섯 손가락 안에 들어간다는 분이다. 보통 훌륭한

베이스 주자가 핑거링플럭킹, 태핑 등 손가락을 주로 쓰는데

반해 피킹만으로도 후배들 기 팍팍 죽이는 테크닉과 음악성,

두 토끼를 다 잡는 공전절후의 전설이셨다. 디스토션 걸린 거친

톤에도 능하고 재즈 모드도 한 가닥 하는 등 전천후이신지라

상대적으로 기타가 소프트한 예스 사운드에서 핵심이신 분.






('America' from Yesterdays, 1975)

https://www.youtube.com/watch?v=3CACWj18ruk

*Simon & Garfunkel 원곡의 커버.

- 72년 싱글 발매 후 75년 컴필레이션 앨범에 수록.




예스의 1집이 포크 색깔을 조금 드러내며 팝 지향적 성향을 가진

것도 이해가 갈 만한 일일 터이다. 결성 초기 예스앤더슨

스콰이어 두 사람의 결탁으로 밴드를 리딩하고 나머지 사람이

하나 둘 규합한 형태였는데 이런 식으로 드럼빌 브루포드,

기타피터 뱅크스, 키보드토니 케이가 모여 들었다고.



그냥 팝 밴드였던 1집 Yes심포닉 락의 가능성을 보여준 2집

Time and a Word는 골수 팬을 제외하고 상업적으로 큰 의미를

찾기 어려우니 과감하게 생략하는 점 양해 바란다. 2집에서

대편성 관현악을 동원한 방법론에 뱅크스가 회의 어린 시각을

보였고 끝내 의견을 좁히지 못해 발매 직전에 탈퇴해 버린다.

대체 연주자로 한때 로버트 프립(!)의 영입을 시도했으나 결국

최종 낙점을 받은 사람은 스티브 하우였다.



폄하하긴 미안하지만 하우뱅크스보다 훨씬 다채로운 기법에

능하고 , 포크, 블루스, 컨트리 등 모든 장르를 아우를 줄 알며

일렉트릭어쿠스틱을 가리지 않는 방법론에 능하다는 점은

누가 봐도 자명했다. 앞선 두 앨범의 상업적 실패로 음반사에서

잔뜩 퇴진 압박을 받고 있던 차였기에 앤더슨스콰이어

새 진용으로 절치부심하고 창작에 몰두하였다.



 (The Yes Album)




71년 3집 The Yes Album이 결과물. 그들이 얻어낸 첫번째

상업적 성공작이다. 전작영국 차트에 처음 진입하긴 했으나

미미한 성적이었고 본작에 와서 앨범 차트 4위까지 오르고

미국 앨범 차트에선 40위까지 올랐다. 앨범의 대표 트랙인

I've Seen All Good People의 1부 파트곡 Your Move

싱글로 발매되어 핫100에서 탑40 오르기까지 한 것.



이번 포스팅 내내 그런 태도를 유지하겠지만 알려져 있다시피

이들은 싱글 중심의 상업성 모드로 활동하는 액트가 아니다.

주로 앨범 차트의 성적과 이를 뒷받침하는 팬덤 중심의 끈끈한

유대 관계와 프로모션 투어 실적이 주요한 수익원인 밴드이다.

그렇더라도 이따금 싱글 히트가 올라오면 앨범 전체를 알리는데

살짝 도움을 주는 것은 사실이다. - 기실 모든 프로그 씬의

아티스트들 수익 구조가 대동소이할 터이다.



밴드의 오랜 역사를 지탱하는 활동 구조가 The Yes Album

와서 비로소 정착하기 시작한 것이다. 그런 의미에서 본작이 참

중요한 의의를 갖는다. 특히 전작 두 장에서 큰 비중을 차지한

커버 곡을 싹 없애고 본작부터 크게 맘먹고 자신들의 창작성을

유감없이 발휘하며 나타난 결과이니 더욱 뿌듯한 것이다. 밴드

멤버들의 치열한 내부 토론을 통해 프로그레시브라는 장르적

지향성 역시 자연스럽게 결론으로 도출해낸 셈이기도 하고.



('Starship Trooper' from The Yes Album, 1971)



 (Portuguese 12-string Guitar)




그런 목표를 명징하게 구현해낸 본작 최고의 트랙은 뭐니뭐니

해도 Starship Trooper가 되겠다. SF장르인 로버트 하인라인

저명한 소설에 영향을 받은 가사이다. 작사는 물론 앤더슨

작품이고 스콰이어하우의 공동 작곡이다. Life Seeker -

Disillusion - Wuerm의 3부로 구성된 9분 여의 대작으로서

프로그레시브의 전성기 역사를 장식하는 명곡이다. 무엇보다

예스의 음악적 지향성을 규정하는데 밑거름이 된 작품이다.



그밖에 오프닝 트랙 Yours Is No Disgrace를 놓치지 않으

본작이 주는 느낌을 잡을 수 있을 테I've Seen All Good

People에서 하우포르투기즈 12현 기타를 멋드러지게 치는

부분도 캐치하시길. (물론 예나 지금이나 하우의 시그니처

기어는 ES-175지만서도..)



전반적으로 하우의 재기발랄한 솔로잉에 비해 키보드 파트가

뭔가 허전하게 들리는 앨범이기도. 케이는 스스로 아이덴티티를

오르가니스트로 규정한 뮤지션인지라 아날로그 신디사이저

도입에 거부감이 있던 편이었고 이 점이 팀의 균열에 영향을

미쳐 결국 해고된다. 그의 대체자로서 데이빗 보위와 음악하던

릭 웨이크먼출현하며 드디어 역사가 다시 쓰여진다.



('I've Seen All Good People' from The Yes Album, 1971)

*73년 라이브 앨범 Yessongs에 실린 버젼.



('Yours Is No Disgrace' from The Yes Album, 1971)

*73년 라이브 앨범 Yessongs에 실린 버젼.




 (Fragile)




71년 하반기 내내 작업하여 연말에 낸 4집 Fragile. 예스 연대기

사상 최대의 히트를 기록했고 프로그레시브 최고의 명반으로

누구나 엄지 척하고 꼽는 세기의 걸작 앨범이 웨이크먼 영입과

함께 나와 버렸다. 락 음악의 역사가 새로 쓰여진 순간이었다.



제작이 이루어지던 당시 밴드의 사정은 여러 모로 어수선했다고.

지난 두 번의 앨범을 거치며 두 명의 주요 멤버를 잃었고 상업적

가능성은 그나마 희망의 불씨를 살렸지만 다 함께 계속 음악을

해나갈 수 있을까 불안해 하던 한창 20대 초중반의 젊은이들에

불과하니 그럴 수밖에. 앨범 타이틀은 언제든지 깨질지도 모를

밴드의 조직 상황과 멤버들의 심리를 상징하는 의미였다 한다.



희한하게도 밴드의 시대였던 70년대는 항상 그렇게 불안불안한

환경에서 최고의 역작이 양산되던 때였다. 미국 앨범 차트 4위,

영국 앨범 차트 7위, 발매 당시 미국 골드영국 실버 인증,

커트한 싱글핫100 차트 13위 등 이전에도 이후에도 없을

밴드 커리어 최고 성적의 역사가 이 시기에 쓰여진 것이다.



('Roundabout' from Fragile, 1971)

*가사는 회전 교차로 위 유쾌한 드라이브 이야기.

- 의외로 심각한 가사는 아니다. 단순한 메세지도 명곡의 조건.



 (Gibson ES-175)




커트 싱글은 물론 프로그 최고의 명곡 Roundabout. 예스

시그니처 튠이라는데 누구도 이의를 제기할 수 없는 작품이다.

하우어쿠스틱 인트로가 묘한 분위기를 자아내다가 베이스

다이나믹스의 교과서 같은 스콰이어의 유명한 리프

verse를 이끌고 가는 구조이다.



키보드 파트가 전작에 비해 훨씬 더 탄탄해졌음이 확연하게

드러나며 런던 왕립 음악원 출신으로 클래식 기본기가 강한

웨이크먼이 왜 불세출의 연주자인지 탄식하게 만들 터이다.

변칙 어프로치에도 중심을 흐트러뜨리지 않는 브루포드

jazzy한 프리 스타일에도 경탄을 자아내게 될 것이며...



70년대가 아니면 나오기 힘든 슈퍼그룹의 빈틈없는 합.

중심에 앤더슨의 미성이 자아내는 신비로움과 장중함의

고결한 합성 작용 같은 것이 있다. 평생에 걸친 예스 라이브

무대에서 이 곡은 오랜 팬덤의 애국가처럼 셋리스트의 가장

마지막을 장식하는 앵콜 곡이었다. 전성기 예스를 상징하는

전형성을 간직하면서도 대중적 감성을 잃지 않은 명곡...

더 말해 무엇 하랴. 어떤 라이브든 찾아서 즐겨 보길.



 (Roundabout, single)




('Long Distance Runaround' from Fragile, 1971)

*dissolved into 'The Fish (Schindleria Praematurus)'.



총 9개 트랙 중 넷은 다섯 명의 합동 작업, 다섯은 개인이

창작한 곡으로 구성된다. 그룹 트랙 중 Long Distance

Runaround는 비록 앤더슨이 작곡을 주도하긴 했어도

멤버 전체의 팀워크가 빛나는 또 하나의 명곡이다. 역시

오래도록 무대에서 팬덤이 사랑해 마지 않는 시그니처 튠.

하우의 기타 리프와 스콰이어의 콤비네이션이 인상적이며

Roundabout의 싱글 B사이드에 실리기도 했다.



The Fish스콰이어의 솔로잉 곡인데 팬덤에서는 오랫동안

LDR의 2부 파트처럼 인식하는 경향이 있다. LDR에서

트랙을 커트하지 않고 디졸브로 바로 넘어가기 때문이다.

라이브에선 두 곡을 한 곡처럼 묶어 6분 짜리로 연주하는

것이 일반적이다.



('Heart of the Sunrise' from Fragile, 1971)



예스라이브 셋리스트에서 네번째로 빈번하게 연주된다는

Heart of the Sunrise브루포드스콰이어가 중심이

되는 트랙이다. 6/8, 3/4, 4/4 등 타임 시그니처를 이리저리

사정없이 옮겨가며 프레이징을 구성해 수많은 후배 밴드를

좌절시켰던ㅠ.. '따라올테면 따라와봐' 하는 느낌을 받을 듯.




('South Side of the Sky' from Fragile, 1971)



South Side of the Sky에선 하우헤비한 어프로치조차

능수능란하다는 것, 예스웨이크먼을 영입한 것 참 잘한

일이라는 것, 앤더슨스콰이어 등이 만들어내는 신비한

보컬 하모니예스 음악의 재미를 더하는 요소라는 것 등

세 가지 매력을 발견하리라 확신한다.







최근까지 미국에서만 2백만 장이 팔려 더블 플래티넘 인증을

받았다고 한다. - 영국에선 플래티넘. 구불구불 물결치는 듯

독특한 예스의 로고는 저명한 디자이너 로저 딘이 만든 건데

바로 본작에서부터 등장함을 알 수 있다.



Fragile 앨범을 듣고도 예스가 왜 최고의 밴드인지 모르겠다고?

그럼 요즘 세상의 쓰레기 음악에 지쳐서 귀가 썩었다는 뜻이니

귀청 정화의 시간을 급속하게 가지길 권유한다. 헤비메탈 씬에

딥 퍼플의 제2기가 있다면 프로그 씬에는 제3기가 있다...

이거슨 만고불변의 진리일지니.



('Roundabout' from Yessongs, 1973)

*73년 라이브 앨범 Yessongs에 실린 버젼.




 (Close to the Edge)




1972년. 음악 활동의 상업성 면에서 최고의 시기를 구가하던

다섯 명의 젊은 뮤지션들이 연초의 전작 투어를 마치고 다음

앨범 작업에 착수한다. 예술적 창의성에 있어 강한 자신감으로

무장해 있던 이들은 교만하다는 오해를 살 만큼 완성도 높은

대곡 셋으로 채운 작품을 주조해낸다. Close to the Edge.

다섯번째 앨범으로 예스 음악성의 정점을 찍었다는 앨범이다.



비교적 짧은 스코어로 상업적 코드를 맞춰 보려던 전작에 비해

정말 원없이 하고 싶은 것 다 질러버리고 전성기 멤버의 실력을

유감없이 발휘한 역작이었다. 19분, 10분, 9분에 달하는 단

세 개의 대작 트랙으로만 앨범을 채워 음악적 자존감이 하늘을

찌른다는 부러움 섞인 평가를 받기도 했다.



*72년경 Wakeman의 gear set.

- Minimoog Model D

- Mellotron M400

- Hammond C-3

- RMI 368 Electra-piano

- Steinway Concert Grand





('Close to the Edge' from eponymous album, 1972)
*pipe organ 솔로잉은 12' 10"쯤.
- 13' 55"쯤의 무그 솔로잉도 매우 유명한 프레이즈.


음악가로서 실력과 에고의 정점을 찍던 사람은 단연 웨이크먼.
피아노해먼드무그, 멜로트론, RMI를 종횡무진 갈아타며
신들린 연주를 들려주었고 동료들은 그의 창의성에 매료되었다.
특히 타이틀 트랙 Close to the Edge의 3부 클라이맥스에선
하우의 조언으로 런던 바비컨 교회 파이프 오르간을 섭외해
종교적 순고함의 극치를 표현한 기념비적 연주를 구현해낸다.
(라이브에선 직접 표현하기가 힘들어 여러 모로 아쉽다.)


Close to the Edge클래식 악곡 구성의 영향을 반영해 마치
교향곡처럼 4개의 파트로 구성한 명실상부 예스의 대표 작품.
헤르만 헤세가 석가모니의 행적을 엮어 써낸 소설 싯다르타
내용을 앤더슨 가사로 풀어낸 것이다. 지금 와서 보면 너무
오리엔탈 판타지 같아 오글거리기도 하지만 70년대 초반임을
감안한다면 충분히 용인할 법하지 않을까.
- 사실 헤세의 원작 소설이 지나치게 유럽 백인 관점에서
  지적 허영심을 부추긴다 비판 만하다.


1부의 과감한 불협화음 어프로치에서, 마하비시누 오케스트라
함께 투어하며 터득한 당시 퓨전의 사조를, 예스 식으로 풀어가고
있음을 알 수 있다. - 물론 원류는 60년대 프리 재즈일 터. 전체
프레이징의 밑바닥에서 중심을 잡아가는 동력이 강력한 베이스
라인임을 깨닫게 된다면 스콰이어가 얼마나 무지막지한 파괴력을
가진 연주자인지 비로소 느낄 수 있을 것이다. 이걸 따라가며
자기 음악을 별도로 완성하고 있는 브루포드는 또 어떻고.



('And You and I' from Close to the Edge, 1972)



시벨리우스, 바그너, 브루크너 등 19세기 후반 후기 낭만파
짙은 영향을 읽을 수 있는 And You and I싱글로도 커트해
핫100 42위에 올랐었다. 오케스트라를 지휘하듯 멜로트론
무그를 적정배합할 줄 아는 웨이크먼의 창조성이 빛을 발한다.



('Siberian Khatru' from Close to the Edge, 1972)


아랍어 방언에서 제목을 따온 Siberian Khatru는 대단히
역동적인 하우리프로 유명하다. 파트별 콤비네이션이 흡사
funk 장르를 떠올리게도 하는데 아니나 다를까 레드 핫 칠리
페퍼스존 프루시안테가 영향받은 트랙이라고 한다.


 (Rickenbacker 4001)




미국 앨범 차트 3위로 역대 최고의 성적을 세웠고 영국 차트에선

4위까지 올랐다. 최근까지 영미 양국과 캐나다 플래티넘 기록을

세운 디스코그래피 사상 최고의 완성도와 성적을 보여준 걸작.

프로그레시브 장르의 신기원을 이룩한 장르의 명작 앨범. 더는

올라갈 곳 없을 듯하던 이들에게도 위기가 오고 있었으니 제작

프로세스에 불만을 가지던 브루포드가 탈퇴를 선언한 것이다...




 (Yessongs)




브루포드재즈아방가르드 성향이 꽤나 강한 뮤지션인지라

전작의 제작 과정에서 음악 취향 차이가 심해 고생했다고. 결국

킹 크림슨으로 이적하기 위해 Close to the Edge 녹음제작

끝내자마자 탈퇴를 단행한다. 이후 킹 크림슨에서 매우 활발한

활동을 보여줬으니 제자리를 찾아간 셈일까. 아쉽긴 하지만.



후임으로는 플라스틱 오노 밴드에서 존 레논의 세션을 담당하던

앨런 화이트가 낙점된다. 장르를 두루 거친 다양한 경험치에다가

당장 영입이 가능했던 운신의 폭이 영향을 미쳤던 듯. (후보 중엔

에인슬리 던바도 있었단다.) 단, 팬덤에 따라서는 스콰이어 -

하우 - 웨이크먼 - 브루포드 시절의 환상적 연주 합이 그리워

화이트를 폄하하는 경향도 일부 찾아볼 수 있다.




('Perpetual Change' from Yessongs, 1973)

*Bill Bruford on drums.

- original track belonging to The Yes Album, 1971

- 11' 30"쯤부터 브루포드의 솔로잉이 등장하는 소중한 트랙.



('Long Distance Runaround' from Yessongs, 1973)

*Bill Bruford on drums.

- The Fish가 왜 Squire의 곡인지, 수려한 솔로잉을 들어 보시라.




73년에 발매된 최초의 라이브 앨범 Yessongs는 과도기 시절의

질풍노도 같은 연주력 상승치를 담아낸 유일한 아카이브라서

팬덤이 매우 소중하게 여기는 작품이다. 트리플 앨범으로 대부분

화이트의 연주를 담고 있지만 Long Distance Runaround

일부 트랙은 브루포드의 연주를 담고 있어 귀중한 자료이다.



동명의 콘서트 필름도 발매되어 정말 흔치 않은 당시 동영상도

구해볼 수 있다. 미국에서 플래티넘에 차트 12위까지 올랐고

영국에선 7위까지 올라 라이브 앨범 중 가장 히트한 성적이다.

그도 그럴 것이 한창 물오른 전성기 시절의 기록이니까.




('Close to the Edge' from Yessongs, 1973)

*Alan White on drums.



('Starship Trooper' from Yessongs, 1973)

*Alan White on drums.




 (Tales from Topographic Oceans)




73년 6집 Tales from Topographic Oceans에 대해선 어찌

논평해야 하나 퍽 망설여진다. 영국 앨범 차트에서 처음으로

을 찍고 미국에선 6위에 올랐으며 양국에서 골드 인증을 받아

상업적으로 실패라고 부를 수는 없었다. 하지만 이런 결과가

전작들의 성공에 기댄 것이 아니었나 하는 회의도 생긴다.



당시 힌두교 베다 철학에 심취해 있던 앤더슨이 산스크리트

경론서를 바탕으로 작사했고 주요 동기의 작곡은 하우

둘이서 전담한 방식으로 진행했다. 네 개의 전 트랙이 18~

22분에 달하는 대곡 구성이고 워낙 길어서 싱글 커트도 할

형편이 아니었다.



프로그 장르 미학의 정점을 찍는 것은 좋은데 너무 과하지 않나

싶은 느낌이랄까. 또 하우의 역량에 집중하는 것은 좋았으나

상대적으로 웨이크먼에 대한 배려가 부족한 듯했다. 이 과정에

불만을 품은 웨이크먼이 결국 밴드를 떠나는 결과도 초래했고.



네 사람 연주의 조합이 어느 정도 균형을 맞춘다는 점에서는

두번째 트랙 The Remembering을 들어볼 만하다. 웨이크먼

혹은 스콰이어의 연주력도 가장 만족스러운 편이다. 현재까지도

본작에 대한 평가는 팬덤에서도 호불호가 갈리는 편이라 하겠다.



('The Remembering (High the Memory)' from

Tales from Topographic Oceans, 1973)

https://www.youtube.com/watch?v=438-Ii_BueM




 (Relayer)




다소간 창작적 과욕을 부린 앤더슨의 패착으로 좋은 멤버를

잃은 상황이었다. 대체자로 반젤리스를 고집해보기도 했지만

밴드 포맷에 어울리는 뮤지션은 아니었다. 결국 로잔 음악원

출신으로 클래식재즈에 능한 패트릭 모라즈가 영입된다.



74년의 7집 Relayer는 영국에서 4위, 미국에서 5위까지

오르며 중흥과 쇄신을 향해 몸부림친 결과물이었다. 다소간

예전의 예술적 성과를 회복하는 듯했고 평단도 대체로 우호적

평가를 내렸다. 어찌 보면 문제가 이들 자신에게 있다기보다

프로그 장르의 인기가 서서히 사그러들고 있었다는 점 아닐까.



웨이크먼과 질감이 전혀 다른 모라즈의 연주는 잘 녹아들고

는데 어딘지 퓨전의 느낌도 묻어났다. 톨스토이의 전쟁과

평화를 소재로 한 22분짜리 대곡 The Gates of Delirium

본작을 대표하는 트랙. 후반부 파트가 싱글로 커트되기도 했다.

싱글 차트 성적은 별로였지만.



('The Gates of Delirium' from Relayer, 1974)

https://www.youtube.com/watch?v=g8kLYZvVP7s




 (Yesterdays)



75년 발매된 첫 컴필레이션 앨범 Yesterdays는 1~2집의

트랙을 종합한 거라서 당시엔 반응이 좀 있었지만 요새는

상당한 희귀 음반이 되었을 게다. 로저 딘이 1970년대에

마지막으로 디자인한 커버라는 점이 더 중요할지 모른다.




 (Going for the One)




77년 8집 Going for the One의 제작 구상 과정에서 앤더슨

다시 웨이크먼을 꼬시는데 성공하여 모라즈가 쫓겨난다.ㅠ 꽤

안타깝기는 하지만 웨이크먼의 재결합으로 모두가 분명하게

인식할 수 있었다. 지난 두 앨범의 문제점이 무엇이었는지, 또

모라즈화이트 결합이 전체 균형에 어떤 균열을 가져왔는지.



욕먹을 각오하고 논평하지만 본 블로거는 디지털 드림 도어 같은

사이트에서 더 높게 평가한 TfTORelayer보다 Going for the

One이 훨씬 더 높은 완성도의 '' 앨범이라고 강력하게 주장한다.

- 프로그란 장르에 한정해서는 DDD의 평가가 옳을지 모르지. 물론

이젠 시간이 너무 오래 지나서 이런 데 아무도 신경쓰지 않겠지만..



('Wonderous Stories' from Going for the One, 1977)

*이들이 발표한 최초의 공식 뮤직 비디오.




돌이켜보면 모라즈화이트는 의외로 플레이 스타일이 직선적이고

선이 굵은 편이었다. 아기자기하게 디테일을 살린 장식음을 잔뜩

먹인 어프로치에 그리 최적화한 연주자는 아닌 것. 문제는 이들의

단점이 곧 브루포드웨이크먼의 장점이라는데 있고 그런 특징이

예스의 최전성기 작품성을 일궈낸 동력원이라는 점. 브루포드

그렇다 치고 웨이크먼의 가세로 이런 점이 보완되니 작풍 자체가

수 년 전 전성기의 모드를 회복한 모양새가 되어 버렸다.



('Going for the One' from eponymous album, 1977)

*이 곡의 Anderson은 왠지 후배 Geddy Lee를 연상케 한다.




상업적인 감각이 살아 있는 Wonderous Stories, 다이내믹한

락의 코드를 살린 타이틀 트랙 Going for the One, 15분여의

대곡으로 5집 시절 구성력을 되살린 Awaken, 평단의 극찬을

받은 신비주의 감성의 트랙 Turn of the Century 등 다섯 개의

알찬 트랙이 제각기 상이한 매력을 뽐내며 맛있는 조합을 보여

주었고 이는 팬덤으로 하여금 Fragile의 부활이란 연상 작용을

일으키기에 충분했다고 힘주어 주장한다.



('Turn of the Century' from Going for the One, 1977)

https://www.youtube.com/watch?v=g0k-Klq-FNA




즉 연주력 과잉의 오만한 군더더기를 없애고 음악적 풍미의

조합과 구성이란 본질에 충실하니 평단과 팬덤의 긍정적인

평가가 이어진 셈이다. 영국 앨범 차트에서 마지막으로

기록했고 미국에선 8위를 기록해 상업적 성과도 준수했다.

Wonderous Stories영국 싱글 차트 7위에 올라 역대

최고 기록을 세우기도. - 영국에서. 미국 최고 성적은 후에..



('Awaken' from Going for the One, 1977)

*Wakeman이 5집에 이어 church pipe organ을 다시 도입했다.

- 스위스 브베에 있는 교회에서라고.



(Digital Dream Door's 100 Greatest Progressive Rock Albums)

https://digitaldreamdoor.com/pages/best_albumsprog.html




 (Tormato)




78년 9집 Tormato는 밴드의 시대 후반기에 콘서트 투어의

티켓 판매고가 정점을 찍던 시절을 대변하는 앨범일 것이다.

예스의 스튜디오 앨범 중 가장 빠른 시간에 최고 판매고를

기록하여 미국에서 플래티넘, 영국에서 골드 인증을 받은,

당대 상업적 아레나 락을 상징하는 작품이다.



바로 그런 이유에서 당시 언더그라운드를 점령한 punk rock

뮤지션들로부터는 집중적인 비토의 대상이 되기도 했다. 허나

당시 예스의 공연은 어디 가나 매진의 연속이었고 돈을 제일

잘 벌던 시절이었는데 뭐.. 앨범 트랙들의 전반적인 경향도

대중성과 상당히 타협한 혐의가 짙었고.



('Don't Kill the Whale' from Tormato, 1978)




영국 싱글 차트 탑40까지 오른 Don't Kill the Whale이나

Release Release 같은 트랙을 들어보면 이 사람들 참 많이

달라졌구나 싶을 게다. 웨이크먼리드 기어를 Polymoog

갈아타던 때였는데 이 두 트랙에 나오는 솔로잉은 꽤 들어볼

만하다, 키보디스트 팬이라면. RR에 나오는 화이트의 드럼

솔로잉은 ADT란 녹음 기술로 구현한 것이라고. RR의 하이

노트는 꽤 버거워라이브에선 앤더슨이 늘 제외시켰단다.



*ADT = automatic double tracking.

- 믹싱 과정에서 테이프 딜레이 방식으로 원본 파형을 두 개

트랙으로 강화함으로써 인위적으로 소리를 두텁게 키우는 것.



('Release Release' from Tormato, 1978)




('Future Times / Rejoice' from Tormato, 1978)

https://www.youtube.com/watch?v=Nt0w7upsRq4

*대체로 비중이 웨이크먼에 치우쳐 있다는 느낌적 느낌이랄까..



('Onward' from Tormato, 1978)

https://www.youtube.com/watch?v=hbowD1NZ-zc

*Squire가 쓴 곡 중 가장 아름다운 음률인 듯.




성공적인 투어였지만 차기작을 위해 다시 모였을 때 예스

음악 방향성을 놓고 둘로 갈라져 있었다. 더 가볍고 판타지를

강조하는 쪽으로 가자는 앤더슨웨이크먼. 반면 하드하고

헤비한 어프로치를 원한 하우, 스콰이어, 화이트. 프로세스가

진척이 될 수 없을 정도로 상황이 악화되었고 결국 앤더슨

웨이크먼이 탈퇴를 선언하는 지경까지 가버린다. 아이고.



물론 역사가 스포일러라고 몇 년 후에 다시 뭉치긴 하는데 -

예스의 사운드에서 앤더슨의 보이스를 빼면 뭐가 남겠나. -

밴드와 떨어져 있던 몇 년 사이 앤더슨은 오래도록 꿈꿔온

개인 프로젝트 활동에 전념한다. 바로 반젤리스와의 협업.

야~ 신난다..






앤더슨은 두어 차례 그를 예스 액트에 끌어들이려 시도했다.

멤버나 제작진이 반대하기도 하고 반젤리스의 음악 패턴도

궁합이 안 맞기도 하여 한동안 입맛만 다시고 있었는데...

사실 75년에 그와의 첫 결합 기회가 찾아왔다.



이젠 희귀 명반으로 남은 반젤리스의 솔로 앨범 Heaven

and Hell이 75년에 발매되면서 가사가 들어간 트랙이 딱

하나 들어갔는데 여기에 앤더슨을 초빙한 것. So Long

Ago So Clear란 곡인데 신비로운 감수성을 가진 보컬과

연주자가 만나 궁극의 상생을 보여준다.



('So Long Ago, So Clear' by Vangelis feat. Jon Anderson, 1975)



('12 o'clock' by Vangelis, 1975)

https://www.youtube.com/watch?v=C6eFcCL-Ync

*익히 들어봤을 마성의 BGM. Heaven and Hell 앨범.




 (The Friends of Mr. Cairo)




존 앤 반젤리스로 명명하게 된 이들의 협업. 전성기는 80년대

초반까지인데 - 앤더슨이 예스로 복귀하기 전까지 - 81년에

영국 차트 6위까지 오르는 등 The Friends of Mr. Cairo

앨범의 반응이 가장 좋았다. I'll Find My Way Home이란

싱글 히트 튠까지 나왔더랬다. - 영국 차트 6위.



('I'll Find My Way Home' by Jon and Vangelis, 1981)



('The Friends of Mr. Cairo' by Jon and Vangelis, 1981)

*원곡은 12분짜리인데 이건 뮤비에 맞춘 짧은 버젼.

- 30~40년대 말타의 매 같은 느와르 필름의 경향을 표현.



이듬해 무려 디스코의 여왕 도나 섬머가 커버하시기도 한 State

of Independence는 원곡 반응은 시원치 않았지만 섬머

커버가 핫100에서 탑40에 근접하는 성과를 내기도 했다.



('State of Independence' by Jon and Vangelis, 1981)



('State of Independence' by Donna Summer, 1982)

https://www.youtube.com/watch?v=cPlNrP9B2Zs

*심지어 프로듀싱은 바로 그 Quincy Jones.







그 사이 예스는 죽쑤고 있었냐고? 평론가들을 설득하는 데는

성공했는데 팬덤이 문제였다. 핵심 멤버 둘을 잃고 어수선한

가운데 급하게 낸 80년 10집 Drama의 초반 반응은 영국

차트 2위까지 오르는 등 괜찮았으나 팬들이 멤버 교체를

인지한 때문인지 뒷심이 받쳐주지 못했다. 투어 끝내고 그

싸늘함을 실감한 밴드는 결국 해체를 선언한다. 아이고2.



('Into the Lens' by Yes, 1980)

*MTV 시대인지라 많이들 준비한 것이 눈에 띈다.

- 교체 멤버는 Trevor Horn과 Geoff Downes.

- The Buggles 시즌2 및 Asia와 GTR 프리퀄.



('Machine Messiah' by Yes, 1980)

https://www.youtube.com/watch?v=dXsFByRJsos

*Drama의 오프닝 트랙이자 가장 긴 대곡.

- Vocoder 혼합한 헤비메탈의 느낌을 지울 수 없다.

- 극단적인 팬덤은 버글스의 아류 냄새가 너무 난다고 깐다.ㅜ

- 의외로 혼의 음색이 앤더슨 느낌을 꽤 풍긴다는 것이 함정.







82년경이었나. 해체하고 어슬렁대던 스콰이어화이트에게

남아공 출신 기타리스트 트레버 래빈과 연결될 기회가 생긴다.

합이 잘 맞네, 싶어 토니 케이까지 끌어들여 밴드 새로 만들까

하는 궁리를 하던 차... 스콰이어가 파티에서 앤더슨을 만난다.

같이 해볼래? 제안을 덥썩 무는 그. 요상하게 전설적 밴드의

새 버젼 모양새가 되자 래빈은 내켜하지 않았다고.. 궁시렁..



 (90125)




그렇게 어영부영 몇 해 만에 예스는 다시 재결합한다. 83년에

새 앨범 90125를 들고. 프로그예스뉴웨이브 버젼으로

완전 변신하여 새로운 팬덤을 형성하지만 기존 프로그 팬에게

지대하게 욕쳐먹은... Owner of a Lonely Heart란 명곡을

배출한... 바로 그 앨범, 11집.



발매 당시 미국 빌보드200에서 5위, 영국 앨범 차트 16위까지

오르는 등 예전 전성기 정도의 성적을 회복하는 정도에 불과한

줄 알았는데.. 가장 시장이 큰 미국에서 판매고가 넘사벽 급으로서

현재까지 3백만 장을 넘기고 트리플 플래티넘을 기록하는 빼어난

결과를 얻어낸지라 본작이 중요한 것.



('Owner of a Lonely Heart' from 90125, 1983)

*앨범 타이틀에 큰 의미는 없고 그저 소속사의 카탈로그 일련번호.



('Cinema' from 90125, 1983)

https://www.youtube.com/watch?v=qSRzlThuXmM




시그니처 히트 싱글 Owner of a Lonely Heart예스의 유일한

핫100 1위 곡. 인스트루멘탈 트랙 Cinema로 이들의 유일한 그래미

어워드까지 수상했을 정도였다. 개별적으로는 소소한 히트였으나

Leave It, It Can Happen, Hold On, Changes 등 후속

싱글도 줄을 이어 앨범의 판매를 도왔다.



본작의 성공에 힘입은 84~85년의 9012Live Tour예스의 역대

투어 중 최대 투자가 이루어져 최대 수익을 거둬들였다. 저명한 영화

감독 스티븐 소더버그의 연출로 9012Live콘서트 필름을 제작해

발매했고 당시 예산으로 1백만 불이 넘는 특수효과를 차용해 뜨거운

반응을 얻었단다.



('Leave It' from 90125, 1983)



('It Can Happen' from 90125, 1983)




래빈, 스콰이어, 화이트, 케이앤더슨 조합이 8기 예스를 구성한

멤버들. 당시에는 래빈의 스타일을 놓고 설왕설래, 정말 말도 많고

탈도 많았다, 팬덤에서. 또 뭔가 2프로 부족한 케이의 스타일 놓고도

웨이크먼 언제 복귀하냐, 반젤리스 가능성 없냐, 등등 온갖 썰이

난무했더랬지... 다 옛날 이야기다.



래빈은 본래 싱어송라이터로 커리어를 시작한 사람이라 넘사벽급

앤더슨의 존재감에 상당한 부담감을 가졌다는 후문. 또 신디 다루는

실력도 한 가닥 하는지 묘하게 반목하는 사이였던 케이가 잠시나마

탈퇴했다가 에디 잡슨이 메꾸기도 하는 등 우여곡절이 있었단다.

하긴 전체 방향성에 있어 래빈스콰이어가 다 만든 모양새

앤더슨은 숟가락만 얹은 느낌이 살짝 들기 시작한 것도 사실..



('Hold On' from 90125, 1983)



('Changes' from 90125, 1983)




 (Big Generator)




어쨌든 물들어올 때 노저으라고, 잘 팔리면 장땡이지. 쇠뿔도

단김에 빼랬다고, 86년부터 12집 제작에 착수한다. 프로듀서

맡던 트레버 혼래빈 사이에도 트러블이 생겨 아예 제작

전반을 래빈이 주도했단다. 그래서 이듬해 나온 것이 신작,

Big Generator.



이제 예스는 더 이상 프로그 아니에요, 선언한 듯한 앨범.

래빈의 입김이 정말 센 앨범이었다. 미국 앨범 차트 15위,

영국 17위에, 미국 시장 인증은 플래티넘까지 받는 등...

상업성과 예술성 양쪽에서 꽤 어중간한 평가를 받았다.



앤더슨은 여전히 붕뜬 분위기에서 넘사벽급 보컬 실력만

자랑하는 모양새랄까. 어쨌든 그래미 어워드 후보 지명도

받고 (마지막) 핫100 탑40 히트 싱글도 둘이나 나오는 등

선방은 했다...만. 앤더슨의 위상이 뭔가 물과 기름인 것..



('Love Will Find a Way' from Big Generator, 1987)

*미국 싱글 차트 Hot 100 30위, 메인스트림 락 차트 탑 기록.



('Rhythm of Love' from Big Generator, 1987)

*미국 싱글 차트 Hot 100 40위, 메인스트림 락 차트 2위.



('Shoot High Aim Low' from Big Generator, 1987)

https://www.youtube.com/watch?v=CNnKau1OLp4

*미 메인스트림 락 차트 11위.




 (Anderson Bruford Wakeman Howe)




으악. 80년대 말은 온갖 슈퍼그룹이 이합집산을 거듭하며

밴드의 시대 마지막 광채를 휘날리던 때였는데, 옛 예스

앤더슨이 이 기회를 놓칠소냐. 앤더슨이 붕뜬다고 했잖나.

결국 가장 잘 나갔던 3기 멤버들 - 스콰이어 빼고 - 그들을

다시 소환하여 슈퍼그룹을 결성하고 만다. ABWH. 두둥.



Anderson Bruford Wakeman Howe. 커버 디자인도

로저 딘이 컴백하시고 누가 봐도 예스 앨범인데 예스를

예스라 부르지 못하는 홍길동 사태의 원인은 스콰이어..

상표권을 그가 독점 소유하고 있었거덩. 이그. - 베이스

누가 쳤냐고? 전가의 보도, 토니 레빈께서..



사이드 프로젝트 성격임에도 불구하고 진성 팬덤은 누구든

본작의 가치를 알아봤기에 영국 앨범 차트 14위, 미국 30위

등 성적도 준수한 편이었다. 가사 연속성에서 예스 시절과

연결되는 Quartet, 싱글로도 나온 Order of the Universe

등 대곡 트랙들에 진정한 매력이 있다고 하겠다. 특히나

디지털 신디사이저의 시대를 맞아 웨이크먼의 표현력이

하늘을 날아다니는 듯하다.



('Quartet' from Anderson Bruford Wakeman Howe, 1989)



('Order of the Universe' from ABWH, 1989)




뭐 이렇게 이합집산이 심하냐 싶은 이분들, 결국 스콰이어

예스 네 명과 ABWH 네 명이 합쳐 새롭게 예스를 결성한다.

- 8인조. 이쯤되면 팬덤 고문이다. 90년대 초반 이렇게 뭉쳐

앨범도 내고 여덟 명이서 사이좋게 투어 다니면서 연주력의

정점을 세계 만방에 자랑하셨더랬다.



이후엔 여전히 여러 멤버들이 이합집산을 거듭하며 지금까지도

투어를 이끌며 잘 살고들 계신다. 금세기까지도 예스라이브

아카이브가 여러 버젼 남아 있지만 개인적으론 90년대 초중반

시기가 가장 반짝반짝 하지 않나 싶다. 그 이후엔 아무래도

나이가 있어서, 특히 앤더슨의 기량은 많이 떨어져 보인다.



마지막까지 예스에서 탈퇴하지 않아 상표권을 움켜쥐고 계셨던

크리스 스콰이어는 15년에 지병으로 돌아가시고 만다. RIP...

안타깝게도 그가 돌아가신 후 17년에 락앤롤 명예의 전당

헌액되어 원년 멤버 중 그만 빼고 다 모여 자축하기도 했다.

(이때 공연에서 베이스게디 리가 쳐줬다.)




*Roundabout. 01년 네덜란드 Symphonic Live; Magnification Tour.

- 무대 난입해 춤추는 분들은 오케스트라 단원들. 피날레 곡이라서..

- 라인업은 Anderson-Squire-Howe-White.

- 키보드에 투어 세션 Tom Brislin.



*Starship Trooper. 84년 독일 공연, 9012Live Tour.

- 라인업은 Anderson-Squire-Rabin-Kaye-White.



*Long Distance Runaround. 04년 스위스 공연, Lugano Festival.

- 라인업은 Anderson-Squire-Howe-Wakeman-White.



*Close to the Edge. 75년 영국 공연, Relayer Tour.

- 라인업은 Anderson-Squire-Howe-White-Moraz.



*Heart of the Sunrise. 89년 ABWH로서 공연.

- 베이스에 투어 세션 Jeff Berlin.






전성기 시절 천사처럼 하늘에서 강림한 듯한, 천상의 목소리를

자랑하신 존 앤더슨. 보컬리스트로서 프로그레시브라는 서브

장르에서 길고 굵게 한 획을 당당히 그은 그 발자취는 대단히

존경스러운 것이며, 영미 시장 합계 총 1천 5백만 장에 달하는

판매고의 예스 디스코그래피 전체에서 이를 관통하는 신비주의

정서의 가사 철학은 분명히 그의 공이 아닐 수 없다.



하지만 완벽한 사람은 없다고, 솔로 아티스트로서 또는 하나의

자립한 음악가로서의 존재감이 그다지 크진 않다. 이 분의 솔로

앨범을 들어보면 창법이 작곡을 삼켜 버린다고나 할까, 독창적

음역과 보이스의 질감이 오히려 운신의 폭을 좁혀 어떤 음악을

들어도 존 앤더슨임이 드러나지만 반대로 보컬리스트로서

다채로운 변화의 폭을 표현하는 데에는 큰 한계가 있다.



본인의 공식 웹사이트에도 올려 놓았지만 하도 음역이 높아서

팔세토 창법을 구사하는 남성 카운터테너란 오해를 많이 받으신

모양인데, 아니라고 명명백백히 밝히셨다. 남성의 테너와 여성의

알토 사이엔 세부적으로 여러 유형이 존재하는데 굳이 분류하면

본인은 알토 테너 - 콘트라알토나 카운터테너보다 낮고 보통

테너보다 높은 - 에 해당한다고... 참고하시길.




*Roundabout. 17년 헌액식 공연 중. 베이스 Geddy Lee.

- 자기 관리에 철저하여 노년에도 기량이 딸리지 않는 점만은 존경스럽다.



*Owner of a Lonely Heart. 17년 영국 공연.

- Yes feat. Jon Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman이란

  액트로 2010년 이후 최근 노년까지도 활발하게 투어를 열고 사신다.

- Wakeman과 Rabin이 원곡에 없는 솔로잉을 어떻게 더 연장했는가..

  4' 25"쯤 이후. 이런 점이 노장들 라이브의 묘미이다.






 (Polonaise, single?)




개인적으로 가장 좋아하는 존 앤더슨의 곡은 의외의 작품인데

한국의 중장년층에겐 흘러간 팝송일 테고 전세계 팬덤에서는

많이 알려져 있지 않은 존 앤 반젤리스의 숨은 명곡으로 꼽힌다.

바로 83년 Private Collection 앨범의 네번째 트랙 Polonaise.



곡명이 폴로네이즈인 이유는 첫째, 반젤리스가 시작하고 2분 40초

지나서 프리데릭 쇼팽이 쓴 A플랫 장조 작품 53번 피아노 독주곡의

유명한 악절을 차용했기 때문이며, 둘째, 앤더슨이 가사의 배경으로서

- 1981~83년에 걸친 공산당 독재 정권의 계엄령 공세에 맞서 자유를

쟁취하기 위한 항거와 투쟁을 벌였던 - 평범한 폴란드 국민들의

이야기를 끌어와 그 정신을 기렸기 때문이다.



음악 이야기 포스팅하면서 웬만하면 가사 해석 안 하려고 하는데

이 곡의 가사는 역사 배경도 있거니와 작사 능력 출중한 앤더슨

작품 중에서도 특히 아름답다는 생각이 들어 예외적으로 공개한다.

노랫말과 뒷이야기에 한층 더 집중하면서 슬프고도 아름다운 옛

음악을 즐기길 바라 마지 않고, 80년 광주 및 83년 바르샤바의

못내 이룬 '연대'의 회한을 반추하며... 금번 포스팅을 마치련다.




https://genius.com/Jon-and-vangelis-polonaise-lyrics




('Polonaise' by Jon and Vangelis, 1983)






"공감을 눌러 주시면 큰 힘을 얻습니다"


'rock vocalists' 카테고리의 다른 글

보노 Bono  (0) 2019.12.07
게디 리 Geddy Lee  (0) 2019.11.09
데이빗 보위 David Bowie  (1) 2019.09.22
피터 가브리엘 Peter Gabriel  (0) 2019.08.15
필 콜린스 Phil Collins  (0) 2019.07.16
and




돌아가신지 몇 해가 지났지만 이제사 이 분 이야기를

풀어낼 수 있게 되어 기쁘다. 음악을 중심으로 20세기

대중 문화예술의 중심적 페르소나였고 노래나 앨범 등

결과물 뿐 아니라 예술가 자신이 창조의 테마였던 인물.



지나간 세기 각종 논란의 핵이면서도 지금은 존경과 숭앙의

대상으로 변모한 아티스트.. 데이빗 보위 David Bowie이시다.

(데이비드 보위가 사실 옳은 표기이다..만.)











본명 데이비드 로버트 존스. 런던 근교에서 1947년에 태어나

음악, 무용, 미술, 디자인에 감각이 뛰어난 청소년으로 성장했다.

열 여섯 즈음에 직업 뮤지션으로 데뷔하여 겨우 스물 둘 된

나이에 히트 메이커가 되고 평생을 엔터테인먼트 산업의

아이콘으로 사신 분이다. 뮤지션이자 영화배우로서.



16년에 갑자기 유명을 달리 하기 전까지 세계적으로 1억

4천만 장이 넘는 판매고를 올린 메가톤급 스타였고 20대

시절 스타덤에 오른 이후 인생 내내 미디어의 주목을 받는

스타로만 살아오셨다. 둘째 아내인 모델 이만도 평생 스타로

사신 분이고 자식들마저 이름값 하는 집안을 일구셨다.

아드님은 영화 소스 코드의 감독 던컨 존스. 오오.



영국 시장에서 1위에 오른 앨범을 11장, 플래티넘 이상의 히트

앨범을 10장 배출했으며, 미국 시장에선 탑텐을 6장, 플래티넘

5장, 골드 9장을 배출했다. 롤링 스톤 매거진이 선정한 시대를

초월한 100대 송라이터아티스트 부문서 각각 39위를

차지했고, 96년 락앤롤 명예의 전당에 헌액되었다.



주로 70년대 성과물에만 치중하여 살짝 아쉽긴 하지만

롤링 스톤 매거진보위를 매우 사랑하는 편이다. 03년에

처음 발표하고 12년에 업데이트한 시대를 초월한 500대

명반에서 그의 앨범 5장을, 04년에 처음 발표한 시대를

초월한 500대 명곡에서 그의 노래 4곡을 선정하였다.



(Rolling Stone '15, 100 Greatest Songwriters of All Time)

https://www.rollingstone.com/interactive/lists-100-greatest-songwriters/#david-bowie


(Rolling Stone '10, 100 Greatest Artists of All Time)

https://www.rollingstone.com/music/music-lists/100-greatest-artists-147446/david-bowie-9-90254/


(Rolling Stone '04, 500 Greatest Songs of All Time)

https://www.rollingstone.com/music/music-lists/500-greatest-songs-of-all-time-151127/


(Rolling Stone '03, 500 Greatest Albums of All Time)

https://www.rollingstone.com/music/music-lists/500-greatest-albums-of-all-time-156826/




사실 어찌 보면 보위에 대한 이야기를 풀어내기는 참 쉽다.

70년대로만 국한해서 그의 음악 세계를 조명한다면 말이다.

그런데, 평생에 걸친 음악 세계가 얼마만큼 다채로운

파노라마를 펼치며 변화했는가 하는 추이를 죄다 좇아

추적해 보겠다면 결코 녹녹치 않은 문제이다.



보위를 가리켜 만만하게 봤다가 큰코 다치며 결코 분석이 

않은 음악가란 이미지를 덧씌우는 요인은 이런 특징일 게다.

미리 밝히지만 본 블로거가 보위의 전문가라 자처하기엔 여러

모로 민망한 수준이고 그래도 꽤 정확한 정보로 채워진 한글

인터넷 페이지도 넉넉한 편인지라 이 포스팅에선 중요한

요점 중심으로만 논평할 것임을 미리 밝힌다.



한 줄 요약. 깊게 들어갈 생각은 없다.

본시 이 블로그가 그리 깊진 않지 않은가.

그런데 그 뿐일지라도 참 화려할 터이다.




*"Heroes", Live Aid '85.






(David Bowie)




보위의 데뷔는 63년경. 첫 싱글은 64년에, 첫 앨범은 67년에

나왔다. 이 초창기 역사는 보위 자신도 지우고 싶어하는 흑역사.

공식적으로 음악사가들이 꼽는 보위의 첫 역사는 만장일치로

69년의 2집인 David Bowie이다. 명곡 Space Oddity

가끔 앨범 타이틀로 둔갑하기도 해 실린 바로 그 앨범.



아더티를 영미식으로 발음하면 Odyssey와 비슷하게 들리니

일부러 노리고 지은 제목이라는 것이 통설이지만, 그 모방의

대상이 스탠리 큐브릭이라고 보기는 좀 그렇고 아서 클라크

원작으로 보는 편이 옳지 않을까 한다. 가사의 내용도 큐브릭

영화의 플롯과는 뚜렷하게 궤적을 달리 한다. 훨씬 염세적.



그의 커리어 최초로 영국 싱글 차트 5위까지 오르고 앨범영미

양국에서 탑20까지 올랐다. 메이저 톰(톰 소령? 영국인데?)이란

우주 조종사 캐릭터가 중심이 되어 탐사 미션 중 교신이 끊기고

미아가 되는 비극을 가사의 플롯으로 한다는...

너무 유명한 바로 그 곡이다.



(The List of 'The Songs That Shaped Rock and Roll'

selected by the Rock and Roll Hall of Fame, '04)

https://www.infoplease.com/arts-entertainment/music/500-songs-shaped-rock


(VH1 '00, 100 Greatest Rock Songs)

http://www.rockonthenet.com/archive/2000/vh1rocksongs.htm


(New Musical Express '12, Greatest No.1 Singes in History)

http://www.rocklistmusic.co.uk/nme_singles.htm




04년 락앤롤 명예의 전당이 선정한 '락앤롤 장르를 형성한 명곡'

중 하나로 꼽혔고 NME, VH1, 채널4, 가디언 등 언론 선정 명곡

리스트에서도 어김없이 확인할 수 있는 명불허전의 작품이다.

세션 중에 무려 예스 가입 전 릭 웨이크먼의 이름을 확인할 수

있고 그는 Mellotron을 연주했다 한다.



본작에서 보위 음악관의 중요한 키워드 하나가 도출되는데 곧

아트락이다. 브리티쉬 포크의 영향도 꼽긴 하겠으나 그 당시

모든 팝 음악이 포크의 영향 하에 있었으니 그건 뭐... 아직

대단한 포텐셜이 터졌다고 하기는 부족했으나 이 신인의

미래에 뭔가 창창한 창의성이 아트팝의 영역에서 성을 쌓아

올릴지 모르겠구나 하는 기대감을 주기에 충분했다.



베이시스트이면서 이후 프로듀싱에도 공동으로 참여하게 될

영혼의 동료 토니 비스콘티와 만남이 이루어진 앨범이기도.

음악계 전체가 그러했으니 비틀즈의 영향을 읽는 것도 어렵지

않은.. 전체 완성도는 중박 정도의 작품..? 영국서 골드..



('Space Oddity' from David Bowie, 1969)




(The Man Who Sold the World)




이듬해에 낸 3집 The Man Who Sold the World를 논

때 이젠 너바나를 빼놓고 할 수가 없다. 한국과 세계에 걸쳐

90년대에 본작이 재발견되는데 커트 코베인의 기여도는 가히

절대적이다.



보위하드락의 문법을 받아들이기 시작한 작품이다. 기존

비스콘티에 기타 믹 론슨, 드럼 믹 우드맨시를 받아들여

백킹 밴드 체제를 출범시켰다. 초기 작법 체계를 일구는

데에 지대한 공헌을 한 파트 멤버들이다.



포스트 펑크의 다크한 서브 장르에도 영향을 주기도 하는 등,

사실 알게 모르게 보위의 영향력이 서서히 드러나고 있던

때였는데 아직 시기가 여물지는 않아 보였다.



('The Man Who Sold the World' from eponymous album, 1970)



('The Man Who Sold the World' by Nirvana, 1993)

https://www.youtube.com/watch?v=fregObNcHC8

*MTV unplugged live




(Hunky Dory)




71년 4집 Hunky Dory에 이르러 드디어 보위의 음악은

기틀을 잡아 활짝 꽃을 피운다. 물론 더 큰 상업적 성공은

이후 작품에서 나오지만 보위의 70년대 전반기를 책임질

글램락의 체계가 확립한 명반으로 보통 꼽힌다.



롤링 스톤이 일찍이 시대를 초월한 500대 명반을 선정하며

108위에 올렸고, '10년에 타임 지가 시대를 초월한 100대

명반을 꼽을 때에도 포함시켰다. 롤링 스톤시대를 초월한

500대 명곡 랭킹에선 본작의 최대 히트 싱글 Changes

128위로 올랐을 정도이다.



Changes보위의 70년대를 규정하는 시그니처 트랙

중 하나가 되었고 예스에 영입되기 직전까지 스파이더

멤버로 뛴 릭 웨이크먼에다 기타의 론슨, 드럼의 우드맨시,

베이스의 트레버 볼더가 맛나는 조합을 빚어낸다.



웨이크먼의 피아노 연주가 빛나는 Life on Mars영국

싱글 차트 3위까지 오르는 성공을 거둔다. 앨범은 영국

차트에서 3위까지 올라 82년에 플래티넘 인증을 받았다.

(사실 다음 앨범 성공에 힘입어 뒤늦게 팔리긴 한 거지만)

이제 그는 본격적인 성공 가도를 타게 된 것. 스타 탄생 직전.



('Changes' from Hunky Dory, 1971)

*73년 라이브 버젼.



('Life on Mars?' from Hunky Dory, 1971)




(The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars)




전작에서 확립한 음악적 지향성이 포텐을 터뜨린 것이 72년

5집. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders

from Mars라는 긴 제목의 명반이 나와 보위라는 이름을

희대의 트렌드 세터 반열에 올린다. 지기 스타더스트라는

페르소나의 작중 흥망성쇠를 그린 컨셉트 앨범인 셈.



지기는 외계인과의 중개자 역할인 양성애자의 뮤지션이라고.

이 컨셉으로 가사 전체의 스토리를 끌고 간 상상력의 산물인

거다. 양식있는 오늘날 네티즌에게 황당할지는 모르겠는데

희한하지만 하나의 문화 현상처럼 당시 영국의 음악 대중에게

잘 먹히던 설정 같은 거라고 이해하시길. 보위페르소나

개념은 무한도전 비슷해서 설정 깨닫고 잘 즐기면 그만이다.

(잘 못 깨닫겠다고? 그럼 딱 모르는 만큼만 즐겨라!)



론슨, 우드맨시, 볼더로 전작들부터 구성 백킹 밴드가 이제

스파이더 프롬 마스란 타이틀로 함께 코스튬 입고 무대 뛰는

태세로 전환한다. 이 멤버들의 연주는 천재적이진 못할 망정

대단히 재기발랄하고 맛깔나는 결과물을 빚어냈다.



('Starman' from The Rise and Fall of Ziggy Stardust

and the Spiders from Mars, 1972)




영국 앨범 차트 5위까지 오르는 성공을 거두었기에 최초로

영국, 북미와 일본까지 월드 투어를 단행하기에 이른다. 롤링

스톤의 시대를 초월한 500대 명반 랭킹에서 무려 35위에

오르고 타이틀 트랙에 해당하는 Ziggy Stardust롤링

스톤시대를 초월한 500대 명곡 랭킹 282위에 올랐다.



Starman영국 싱글 차트 탑텐, Rock 'n' Roll Suicide

탑30까지 오르는 성공을 거둔다. Suffragette City에선 ARP

2500의 솔로잉이, Moonage Daydream에선 헤비메탈

스타일이 등장하는 등 맛있는 어법으로 가득 찬 명반임을

마구마구 입증한 작품이다. 한 번만 들어봐도 왜 시대를

구가한 앨범인지 단박에 느낌이 올 게다.



심지어 앨범과 동명의 콘서트 필름까지 출시했을 정도로

당시 공연 문화 전반에 센세이션을 일으켰다고. 밥 딜런,

앤디 워홀의 영향을 받은 전작에 이어 이기 팝, 루 리드,

마크 볼란, 지미 헨드릭스, 킹 크림슨 등 당대 최전선

아티스트들의 영향을 뾰족하게 드러내고 있었다. 최근까지

전세계 750만 장의 판매고를 기록하고 있다고 하고..

보위의 음악관을 논할 때 필청의 코스임은 분명하다.



('Ziggy Stardust' from The Rise and Fall of Ziggy

Stardust and the Spiders from Mars, 1972)

*73년 라이브 버젼.



('Suffragette City' from The Rise and Fall of Ziggy

Stardust and the Spiders from Mars, 1972)




('Rock 'n' Roll Suicide' from The Rise and Fall of

Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, 1972)

https://www.youtube.com/watch?v=SOgVoxqKU7U



('Lady Stardust' from The Rise and Fall of

Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, 1972)

https://www.youtube.com/watch?v=EcKZEOsgvdI



('Moonage Daydream' from The Rise and Fall of

Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, 1972)

https://www.youtube.com/watch?v=ZEde35UbwUI

*끝내주는 노래라서 가오갤 믹스에 실린 거다. 믿으시라.




(Aladdin Sane)




73년 6집 Aladdin Sane은 본래 a lad insane을 멋대로

발음한 제목. 보위가 조현병을 앓고 있던 의붓 형과 각별한

사이였던지라 그 직접적 영향을 개진한 앨범이다. 덕분에

글램락아방가르드 재즈와 결합하여 짐짓 일부러 혼돈의

카오스 같은 모드를 꾸며낸 분위기가 팍팍 난다.



그런 분위기를 가꾸는데 정통 재즈 피아니스트 출신의 세션

마이크 가슨이 큰 일조를 했다. 유명한 세션 색소포니스트

데이빗 샌본의 역할도 컸다. 보위가 유년 시절 처음 배우기

시작한 악기가 색소폰이었다능. 쇤베르크힌데미트

atonal한 영향력을 읽어내는 팬덤도 일부 존재한다.



본작의 커버 아트에 번개 모양 페이스 페인팅을 한 채로 그가

등장하는데 이후 모든 공연에서 팬덤이 따라하기 시작했다나.

전반적으로 한 템포 쉬어가는 듯 예술 지향성의 앨범이었지만

팬덤의 충성도를 한층 더 깊게 제고하는 역할도 수행했다고.



영국 싱글 차트 2위까지 오른 The Jean Genie나 3위까지

오른 Drive-In Saturday의 히트도 계속 이어졌다. 영국

앨범 차트에서 처음으로 을 찍어봤고 롤링 스톤시대를

초월한 500대 명반 랭킹에선 279위를 기록하는 등, 확실히

이때 보위는 상업적 전성기였다.



('The Jean Genie' from Aladdin Sane, 1973)



('Aladdin Sane' from eponymous album, 1973)

*부제: (1913-1938-197?)

- 이 숫자는 1차-2차 대전 발발 직전 연도라고. 3차는?



('Drive-In Saturday from Aladdin Sane, 1973)

https://www.youtube.com/watch?v=WABWNOEwC9A




 (Pin Ups)




73년 7집 Pin Ups는 최초의 커버 모음 앨범이다. 남의

곡 리메이크만 녹음했다는 말. 야드버즈, 핑크 플로이드,

더 후킹크스의 곡들을 커버했고 인슬리 던바

드러머로 이름을 올리기도.



머지스의 곡을 커버한 Sorrow가 영국에서 3위까지 올랐다.

킹크스 오리지널인 Where Have All the Good Times

Gone도 들을 만하다.



('Sorrow' from Pin Ups, 1973)

https://www.youtube.com/watch?v=RmQ2OJgzkMg


('Where Have All the Good Times Gone from Pin Ups, 1973)

https://www.youtube.com/watch?v=TcLxjL28fZk




 (Diamond Dogs)




74년 8집 Diamond Dogs에서 영국 활동 기간 마지막

대박이 터진다. 조지 오웰 1984를 포스트 아포칼립스

형식으로 보위 페르소나에 믹스한 컨셉이었는데, 글램

서서히 결별하고 펑크프로토타입 쪽으로 이행하는

음악적 변화를 확인할 수작이다.



미국 앨범 차트에서 최초로 탑텐에 진입해 5위까지 오르고

영국에선 당연하다는 듯이 을 찍는다. - 연속 세 장째.

영국 싱글 차트 5위까지 오른 시그니처 튠 Rebel Rebel

히트를 이끌었고 유럽에선 타이틀 트랙도 괜찮은 반응을

얻었다. 파워 발라드 Rock 'n' Roll with Me도 좋았다고.



Sweet Thing Suite라고 팬덤이 받드는 일련의 트릴로지선

보위의 선굵은 초저음의 매력이 터졌다. 1984에선 이후

그가 발전시킬 소울 모드의 초기 경향을 읽을 수 있다. 물론

당시 왠만한 가수가 아이작 헤이스의 영향은 다 받았고.



앨범 타이틀을 딴 74년 월드 투어는 당시 최대 규모였다고.

이 실황이 그의 첫 라이브 앨범 David Live로 발매되기도.

이때부터 본격적으로 미국 시장 활동의 간을 보고 있었다.

뉴 뮤지컬 익스프레스가 13년에 선정한 시대를 초월한

500대 명반 랭킹에서 447위를 차지한 수작이다.



('Rebel Rebel' from Diamond Dogs, 1974)

*03년 A Reality Tour 중에서. 미중년 꽃간지.



('Diamond Dogs' from eponymous album, 1974)




 (David Live)



('Rock 'n' Roll with Me' from Diamond Dogs, 1974)

https://www.youtube.com/watch?v=6js_R4A41p4


('Sweet Thing Suite' from Diamond Dogs, 1974)

https://www.youtube.com/watch?v=IvJnF5JRDAs


('1984' from Diamond Dogs, 1974)

https://www.youtube.com/watch?v=KByxC7B9WH0




 (Young Americans)




75년 9집 Young Americans. 플라스틱 소울이라 스스로

칭한 보위소울 funk R&B를 본격화한 작품이며 미국 시장

진출이란 대의를 표방하여 이에 걸맞는 성공을 거둔 앨범이다.

70년대 보위 음악 세계의 주요한 변곡점 중 손에 꼽는다고

하는 음악적 성과물일 것이다. - 서브 장르로선 필라델피아

소울로 분류하며 비틀즈 앨범 타이틀과 관련이 있다고..



 보위 백킹 체제에서 핵심 세션으로 활동하는 기타리스트

카를로스 알로마가 본작부터 그와 인연을 맺었다. 소울 보위

상징하는 시그니처 튠 Young Americans - 영국 싱글 차트

탑20, 미국 탑30, 롤링 스톤 선정 시대를 초월한 500대 명곡

486위 - 에선 무려 커리어 초기의 루서 밴드로스백킹 보컬

편곡을 지휘하였다.



거기에 존 레논... 플라스틱 소울의 상징곡 Fame알로마

함께 기타 백킹 리프를 주조해낸 공신 역할을 해낸다. 슬라이

패밀리 스톤 출신 드러머 앤디 뉴마크샌본까지... 당대

최강의 뮤지션들이 공동의 창작적 책임을 연대한 최고의

결과물, 그것이 본작이다. 미국 앨범 차트 탑텐에 오르고

영국에선 2위까지 오르는 성공을 거둔다.



전작의 미국 투어 중에 계속 체류하며 비스콘티보위

레코딩에 몰두한 결과이기도 했고 이후 보위는 줄곧 미국에서

머물게 된다. 미국 시장에서 어느 정도 성공을 거두기는 하나

마약 중독으로 개인의 삶은 파괴되어 가는 와중이기도 했다.

- 깡마른 이유가 음식을 먹지 않고 약물에만 의존해서라고ㅠ



('Young Americans' from eponymous album, 1975)

*중간에 비틀즈 노래 멜로디가 나오는 걸로 유명하다.

**83년 Serious Moonlight Tour 중 라이브인데, David Bowie의 콘서트

 중 가장 빼어나다고 역대급 평가를 받는 투어가 이것이다.



('Fame' from Young Americans, 1975)




 (Station to Station)




76년 10집 Station to Station. 보통 보위글램 시대가

끝났음을 선언한 앨범이라고 규정한다. 이후 그의 음악은

본격 아트락에 이따금 소울 양념을 섞는 요리로 논평할 수

있을 듯. 다음 앨범부터가 또 하나의 변곡점인데 그 변화로

가기 위한 과도기로서 또 하나의 역작이 나왔다고 논한다.



알로마를 주축으로 베이스에 조지 머레이드럼에 데니스

데이비스의 새 트리오가 진용을 꾸린 작품. 피아노는 가슨

대신 E스트리트로이 비턴이 초빙되었다. 일찍이 롤링

스톤 매거진이 시대를 초월한 500대 명반 랭킹에서 본작을

324위에 올린 바 있다.



영미 양국 앨범 차트에서 탑5를 기록했고 본작을 대표한

싱글 Golden Years가 양국 싱글 차트 탑텐에 오르는

성공을 거두었다. 싱글의 히트는 서서히 줄어들기 시작.



확실히 이부터 신디이펙트의 프로세싱이 두드러지는

성향을 보여주고 이것이 페르소나 Thin White Duke

오묘한 조화를 이루고 있었다. '그의 변화가 멋을 풍기다'.

가사의 세계는 신화와 종교, 철학에까지 손대고..



('Golden Years' from Station to Station, 1976)



('Station to Station' from eponymous album, 1976)

- 향후 음악적 변화의 전초전 격인 10분짜리 대곡.



('TVC 15' from Station to Station, 1976)

https://www.youtube.com/watch?v=Dh8RDktOdnc

- 본격 이기 팝이랑 약빨고 만든 환각 노래







 (Low)




미국에서 한창 약빨고 건강을 해치니 안 되겠다 싶어 결국

유럽으로 이주를 결정한다. 마음 다잡고 브라이언 이노

진지한 창작 작업으로 심기일전하니 팬덤이 꼽는 최고의

분기점, 베를린 3부작이란 작품으로 화답한다. 토니

비스콘티 역시 공동 프로듀싱에 기여했고.



이노의 영향으로 일렉트로닉, 앰비언트, 아방가르드,

뉴웨이브, 크라우트락, 월드뮤직 장르로 천착하여 만든

본격 아트락 연작 앨범을 베를린 3부작이라 정의한다.

그때까지 살짝살짝 맛보기로 들락날락 하던 영역을

이제 대놓고 들이파겠다는 뜻. 그러고 보면 글램락

아트락의 먼 방계가 맞긴 맞나 보다.. (그런가?)



 ("Heroes")




77년 11집 Low, 77년 12집 "Heroes", 79년 13집 Lodger..

이 세 앨범이 연작으로 묶인다. Low롤링 스톤 선정 시대를

초월한 500대 명반 랭킹 251위에 올랐고, "Heroes"의 가장

유명한 시그니처 타이틀 트랙롤링 스톤 선정 시대를 초월한

500대 명곡 랭킹서 무려 46위에 올랐다. 설명이 필요 없지.



Low - "Heroes" - Lodger 이어지며 영국 앨범 차트 각 2위,

3위, 4위에 올라 골드 인증을 받았다. 미국 성적은 탑20, 탑40,

탑20로 상대적으로 약하긴 하나 평단의 반응만은 뜨거웠다.

앨범을 꽉 채운 다크 모드의 보위인스트루멘탈 트랙들에

특히 박수갈채가 쏟아졌다. Minimoog, ARPEMS Synthi

등 첨단의 신스 기어들을 두루 기용했다. - 이노니까.



 (Lodger)




이 시기를 대표하는 트랙은 단연 "Heroes". 동서로 분단된

과거 베를린의 통합을 염원하는 정치 연대의 주제가처럼

불린 바로 그 노래이다. 통일 직전 87년 6월 베를린 장벽 옆

무대에서 동쪽을 향해 보위가 이 곡을 열정적으로 불러제낀

콘서트로 인해 사람들의 마음에 각인된 것이다. 체제 장벽을

사랑으로 극복하려던 평범한 연인들을 영웅으로 노래한 것.

87년, 베를린도 서울도 용기있는 사람들이 나서던 그 시절..



Sound and Vision, Warszawa, V-2 Schneider, DJ,

Look Back in Anger, Yassassin 등 세 앨범의 곳곳을

차지하는 예술적 대중 음악의 지극한 향연을 음미해 보길

권장한다. 보위는 건강과 음악성, 두 토끼를 되찾게 된다.




('"Heroes"' from eponymous album, 1977)

*기타 솔로잉을 로버트 프립이.. 오오오...





*The moment when Bowie was singing to appraise

 brave lovers towards the wall...

https://www.vox.com/2016/1/11/10749546/david-bowie-berlin-wall-heroes

- 87년 6월 6일: 6.10 나흘 전.. 장벽 철거는 90년 6월 13일.



('Sound and Vision' from Low, 1977)

https://www.youtube.com/watch?v=WoDamvrfUbQ

- 영국 싱글 차트 3위까지 오른 히트 튠.



('Warszawa' from Low, 1977)

https://www.youtube.com/watch?v=EAD1j32TiiY

- 조이 디비전의 초기 밴드 이름이 여기서 영향 받았다.



('V-2 Schneider' from "Heroes", 1977)

https://www.youtube.com/watch?v=Li8T0lcgbh0

- 크라프트베르크 리더에게 바치는 노래.



('DJ' from Lodger, 1979)

https://www.youtube.com/watch?v=MRRmU_pOXnk

- 기타는 에이드리안 벨류. 보위가 토킹 헤즈를 모방한 거라고.



('Look Back in Anger' from Lodger, 1979)

https://www.youtube.com/watch?v=5iI-ysibI-0

- 오아시스의 노래 제목이 여기서 따온 것.



('Yassassin' from Lodger, 1979)

https://www.youtube.com/watch?v=SSfFuNqy1q4

- 중근동 전통 음악과 레게를 혼합한 것.



 (Stage)



3부작 시기 퍼포먼스는 78년 두번째 라이브 앨범 Stage

들려준다. 영국골드를 받았지만 평단의 반응은 시큰둥했다.




 (Scary Monsters (and Super Creeps))




이후 보위의 음악성이 완벽하게 부활했음을 입증한 80년의

14집이 Scary Monsters (and Super Creeps). 뉴웨이브

포스트펑크로 완벽하게 갈아탄 모습을 구현해낸다. 이노

비스콘티의 영향도 벗어나 거의 개인적으로 프로듀싱

마친 결과였다.



영국 앨범 차트 탑을 찍었고 플래티넘을 기록했으며 미국

12위까지 올랐다. 영국 싱글 차트에서도 을 찍은 Ashes

to Ashes는 본작의 대표곡으로서 메이저 톰 캐릭터가

재언급되며 척 해머신스 기타 솔로잉이 유명하다.



영국 싱글 5위까지 오른 Fashion뮤직 비디오는 정치적

풍유를 강하게 내포하고 있어 당시 유명했다. 이밖에 타이틀

트랙Teenage Wildlife, It's No Game을 들어볼 만하다.



('Ashes to Ashes' from Scary Monsters, 1980)



('Fashion' from Scary Monsters, 1980)




('Scary Monsters (and Super Creeps)' from eponymous album, 1980)

https://www.youtube.com/watch?v=NHywdqH3F6Y

- 런던 방언이 등장한다고. 퍼커션 이펙트가 유명하다.



('Teenage Wildlife' from Scary Monsters, 1980)

https://www.youtube.com/watch?v=1hIwB97p3r0

- 프립과 알로마에 척 해머, 3인의 기타 앙상블.



('It's No Game' from Scary Monsters, 1980)

https://www.youtube.com/watch?v=24Ur_OdR7yo

- 일본어 대사가 등장하니 놀라지 마시길.




 (Under Pressure, single)




사실 보위 작업이 아니고 프로젝트에 초빙된 건데 81년

Under Pressure를 언급 안 하고 가면 화내는 팬이 많다.

별도 싱글로도 발매되었고 이 역대급으로 말아먹은 앨범

Hot Space에도 실려 있다.



머큐리가 사망한 후 보위 혼자서 라이브 뛰기 위해 90년대

이후 베이스 겸 보컬 게일 앤 도시와 협업을 많이 했는데

개인적으로 96년 암스테르담 TV 라이브를 좋아한다.



('Under Pressure' by Queen & David Bowie, 1981)

*TV Live feat. Gail Ann Dorsey in Amsterdam 1996




 (Let's Dance)




83년 15Let's Dance의 대성공은 솔직히 보위 자신이

의도한 것은 아니라고... 그 자신도 생전에 인정한 듯하다.

정말 우연히 찾아든 대박. 3부작 등 예술 작업을 통해 꽤

탄탄한 창작 역량을 축적해 놓았고 십여 년 전부터 미국

시장을 개척하기 위해 무던히도 노력했건만, 정작 이렇게

대단한 성공이 예고도 없이 찾아든 상황이라니.



이게 다 동명의 타이틀 트랙 Let's Dance가 미국에서 너무

히트를 쳐버린 탓이다. 보위 커리어 최고의 히트 튠. 영국,

미국, 아일랜드, 네덜란드, 노르웨이, 스웨덴, 스위스에서

싱글 탑에 올랐고 호주, 독일, 오스트리아2위를 찍었다.

앨범? 미국에서 4위, 영국, 호주, 네덜란드, 노르웨이 등에

을 찍었고 독일, 오스트리아에선 2위를 찍었다. 거기에

영국, 미국캐나다, 네덜란드에서 플래티넘을 기록.. 오오오.



84년 당시 그래미 어워드 올해의 앨범 후보로도 올랐으며 -

비록 수상은 Thriller에 밀렸어도 - 현재까지 1천 1백만 장이

팔렸다고. Young Americans 이후 제대로 작업해보자 해서

시크 출신 나일 로저스프로듀서로 영입해 미국 정통의 흑인

사운드를 접목했기에 가능한 일이었다. 심지어 세션

기타리스트조차 아직 무명이었던 스티비 레이 본.



('Let's Dance' from eponymous album, 1983)

*저 술집 씬의 엑스트라 분들은 당시 현지 주민들이시다.ㅎ

- 뮤직 비디오인지 뭔지 도통 모르셨다고. 정직한 리액션을 찍은 거다.




Let's Dance영국에서 싱글 데뷔를 5위로 했을 정도이며

호주에서 원주민 배우와 아마추어처럼 찍은 뮤직 비디오조차

당시 화제를 불러 일으켰다고.. 싱글영국에서 실버 기록한

Modern LoveChina Girl은 후속 싱글로 차트 2위까지

올랐고 미국에서도 각각 탑20위, 10위까지 올랐을 정도이다.



보위OST에 참여했던 Cat People(Putting Out Fire)

조르지오 모로더 작곡의 원곡에 스티비 레이 본그루브

충만한 기타 솔로잉을 가미한 버젼으로 앨범에 실리기도 했다.

보위 자신은 타이틀 트랙에 대한 애정이 크지 않음을 분명히

하기도 했지만, 생애 최고의 메가히트임은 부인할 수 없겠다.



보통 이 정도로 대박을 쳐버리고 나면... 어떨까. 정답,

다음 작품 때문에 두려워지기 마련이다. 아니나 다를까,

이상하게 다음 앨범부터 그는 잘 안 풀리기 시작한다..ㅠ



('Modern Love' from Let's Dance, 1983)




('China Girl' from Let's Dance, 1983)



('Cat People (Putting Out Fire)' from Let's Dance, 1983)


*데이빗 보위의 Let's Dance 앨범 버젼 - 기타 Stevie Ray Vaughan

https://www.youtube.com/watch?v=6NUy1ZH6ViE


*영화 캣피플 OST 앨범 버젼 - 주연 Nastassja Kinski

https://www.youtube.com/watch?v=VpdHMaccjw4




 (Tonight)




84년 16집 Tonight영미 싱글 차트 탑텐에 든 Blue Jean

보유했지만 여러 모로 음악적 성과가 아쉬운 그냥저냥 상업적인

80년대 앨범에 불과했다. 앨범영국 차트 탑에 오르긴 했으나

누가 봐도 전작의 동력에 힘입은 결과였다.



('Blue Jean' from Tonight, 1984)




 (Dancing in the Street, single)




85년엔 우주 최강 스타로서 라이브 에이드 무대에 올랐다.

재거와 듀엣으로 싱글 Dancing in the Street를 발매해 영국

차트 탑과 미국 차트 탑텐을 기록했다. 원래 라이브 에이드의

영미 양쪽 무대에서 부르려 했는데 기술이 따라주지 않아 실패.



('Dancing in the Street' by Mick Jagger & David Bowie, 1985)

*Marvin Gaye 작곡의 64년 소울 곡을 커버한 것.

- 성격상 안 어울릴 것 같지만 원래 위 두 분은 절친이다.




 (This Is Not America, single)




같은 해 영화 주제가로 발표한 This Is Not America핫100

차트 탑40까지 오르는 중박을 기록했다. 팻 메스니의 도움으로.

87년 17집 Never Let Me Down의 어중간한 실험성과 상업

코드는 더욱 실망스러웠다. 앨범과 싱글 차트 성적도 별로였고.



('This Is Not America' by Pat Metheny Group & David Bowie, 1985)

*Sean Penn 맞다. John Schlesinger 감독의 스파이물 영화.

- 'The Falcon and the Snowman'이란 제목. 꽤 재밌다고..



('Absolute Beginners' from eponymous OST album, 1986)

https://www.youtube.com/watch?v=iCJLOXqnT2I

*또 하나의 주제가. 영화는 말아 먹었는데 노래만은 반응이 좋았다.

- 그가 직접 출연도 하신 음악 영화였다.




 (Tin Machine)




90년대에 돌파구로서 Tin Machine이란 4인조 하드락 밴드를

조직해 딴엔 70년대 초창기처럼 다른 멤버들과 대등하게 창작에

매진해 보려 했으나.. 이미 거물인데 그게 가능한감. 실패였다.



('Under the God' from Tin Machine, 1989)

*약간 칩트릭 류의 하드이 연상된다. 그래서 안 어울림..




92년엔 프레디 머큐리 헌정 공연에서 애니 레녹스와 좋은 무대를

선보였다. 직후에 소말리아 출신 탑 모델 이만과 결혼하셨고 향후

음악 노선은 일렉트로닉인더스트리얼 지향하여 이것저것

익스페리멘트.. 성과는 미미했다. 한물 갔다는 말도 나오고.



('All the Young Dudes' feat. David Bowie, 1972)

*Live from the Freddie Mercury Tribute Concert, 1992.

- 원래 보위가 72년에 Mott the Hoople에게 작곡해준 곡.




('Jump They Say' from Black Tie White Noise, 1993)

- 조현병으로 자살한 형 이야기



('Hallo Spaceboy' from 1. Outside, 1995)

- 근 20년 만에 Brian Eno와 다시 협업한 결과물



('Little Wonder' from Earthling, 1997)

- 가장 히트한 트랙인데 완벽한 인더스트리얼 장르이다



('Thursday's Child' from 'hours...', 1999)

- 앨범 전체가 원래 비디오게임의 OST 목적으로 제작된 것



('Slow Burn' from Heathen, 2002)

- Pete Townshend on guitars



('New Killer Star' from Reality, 2003)

- post-9/11 쪽으로 해석하는 설이 있다




투어에서는 여전히 셀링 파워가 강한 슈퍼스타셨는데, 04년에

오슬로에서 공연 도중 눈 부상을 입는 사고를 당했고 심장에도

무리가 와서 이래저래 이후 공식 활동은 자제하고 계셨다...

그렇게 음악가로서 저물어 가는 줄, 알. 았. 는. 데.




 (The Next Day)




13년에 전격적으로 공식 24집 The Next Day를 발매하신다,

예순 여섯 생신일인 1월 8일에. 전세계 팬덤과 평단 양쪽에서

뜨겁게 호응하였고 영국 앨범 차트에선 으로, 미국에서는

2위로 데뷔를 끊었다. 영국에서 플래티넘을 기록하고.



('Where Are We Now' from The Next Day, 2013)

https://www.youtube.com/watch?v=QWtsV50_-p4



('The Next Day' from eponymous album, 2013)

*Gary Oldman은 그의 절친이시다.. 후덜덜한 캐스팅과 충공깽의 연출.

- 미성년자는 주의하기 바란다. 극보수적 기독교도 역시.



('The Stars (Are Out Tonight)' from The Next Day, 2013)

*Tilda Swinton 맞다. 미성년자는 주의하기 바란다.




 (Blackstar) (★)




16년 예순 아홉 생신일엔 공식 25집 Blackstar를 발매하셨

평단의 지지를 이끌어낸 후 이틀 지나 갑작스럽게 영면하셔서

세상은 슬픔에 잠겨 버렸다. 온 지구인의 친구 지기 스타더스트

우주로 훌쩍 날아가 버린 것이다. 영원히..ㅠㅠ



('Blackstar' from eponymous album, 2016)

*이미 암 선고를 받은 상태였기에 죽음의 암시가 곳곳에 보이는 건 어쩔 수 없다.



('Lazarus' from Blackstar, 2016)







한 사람의 당당한 창작자로서 삶을 열어졎혀 생의 마지막

순간까지도 음악 창조에 인생을 갈아넣은 진정한 뮤지션.

평생 음악 산업과 예술 분야의 중심을 떠나지 않으면서도

오롯이 인간으로서의 자유와 자아를 잃지 않으려고

치열하게 고민하며 사표를 세워준 시대의 예술가.



그가 일찍이 페르소나 작법을 통한 상상력의 극치를 선물한

점은 혹자가 논평했듯이 전후 포스트 모던 사회의 폭압적인

성역할을 전복하고 젠더의 평등을 통해 진정한 자아의 해방을

구현하려 했던 그 자신만의 소통 어법이라고 정리하겠다.



누군가는 말한다. 그는 죽은 것이 아니라 화성으로 돌아가

우주의 물질과 영혼을 위로하는 책무에 눈을 뜬 것이라고.

마치 그가 수십 년 전에 내놓은 작품에 가련한 수십 억의

지구인들이 아직까지도 마음의 위무를 기대고 있듯이.




('Pablo Picasso' from Reality, 2003)

- Modern Lovers의 76년 튠 커버.



*Space Oddity, Serious Moonlight Tour '83.



*"Heroes", live '04 (The Isle of Wight Festival).



*Ziggy Stardust, the Motion Picture '70s.



*Under Pressure, Mercury Tribute '92 feat. Annie Lennox.






과거를 회상해보면 아무래도 세대가 세대인지라 당시 그토록

욕을 먹었던 80~90년대 일렉트로닉 보위곡들에  정

주었던 것 같다. 엄청 욕먹었는데 사실 그때 그 곡들 지금

들어보면 하나같이 상당한 역량의 음악이다. 그만큼 요즘

음악가들이 쳐지지 않은가 싶은...



Life on Mars, Aladdin Sane, Station to Station,

Teenage Wildlife 등 애정하는 보위 들이 많이 있지만..

본 블로거는 Fame을 75년 원곡이 아니라 Fame '90라고

90년 리믹스 버젼으로 먼저 듣고 깊은 인상을 받았더랬다.

(영화 귀여운 여인 OST 앨범으로 기억한다.)



특히 구스 반 산트 감독이 만든 뮤직 비디오에 데이빗 보위

함께 캐나다 현대 무용수 루이스 르카발리에가 출연하시는데,

가뜩이나 완성도가 높은 보위 영상물 중에서도 단연 최고라고

여긴다. 하여 강력한 추천을 때리며 이번 포스팅을 마무리한다.



('Fame '90' from Changesbowie, 1990)

*연출 Gus Van Sant, 안무 Louise Lecavalier.






"공감을 눌러 주시면 큰 힘을 얻습니다"


'rock vocalists' 카테고리의 다른 글

게디 리 Geddy Lee  (0) 2019.11.09
존 앤더슨 Jon Anderson  (0) 2019.10.19
피터 가브리엘 Peter Gabriel  (0) 2019.08.15
필 콜린스 Phil Collins  (0) 2019.07.16
브루스 스프링스틴 Bruce Springsteen  (0) 2019.06.15
and




콜린스이어 붙여서 이분 포스팅 안 하면 뭔가 허전하게

생각할 사람들 있을 거다. 그런데 일부 매니아들에 알려진 지적

명성에 비교해 한국 시장에서 그의 인지도는 낮아도 너무 낮다.

게다가 지극히 제한적인 경로로 얻을 수 있는 그에 대한 한글

정보는 매우 부정확하기까지 하다. 가끔 열받을 정도로.



이에 반해 유럽 중심 사회에서 20세기 후반을 통틀어 형성한

그의 사회적 이미지는 사뭇 진지하고 웅대하다. 20세기 대중

음악계에서 가장 지성적이고 정치적으로 진보적인 인물로 보통

꼽히기 때문이다. 또한 그가 거둔 음악 산업에서의 객관적

성과와 업적도 결코 만만히 볼 만한 수준이 아니다.



하여 이제 약간은 한물 간 진보 대중 음악가를 다시 정확하게

해설하여 제대로 알고 넘어가자는 뜻으로, 작정하고 진중하게

접근해보려 한다. 제네시스에서 파생한 최고의 월드뮤직

아티스트, 피터 가브리엘 Peter Gabriel에게로 말이다.











('Firth of Fifth' from Selling England by the Pound, 1973)



('The Lamb Lies Down on Broadway' from eponymous album, 1974)



('Solsbury Hill' from Peter Gabriel 1/Car, 1977)



('Sledgehammer' from So, 1986)

*뮤직 비디오 감독은 Stephen R. Johnson.




- 언젠가 표기에 대한 사회의 견해가 일치하면 게이브리얼
써야 옳겠지만 아직까지는 그래도 성경 용어가 더 광범위하게
퍼져 있어 가브리엘로 부르는 편이 합당할 것 같다. -


이미 한번 썼듯이 가브리엘의 초창기는 제네시스 결성 무렵의
초반전과 정확하게 일치한다. 집이 제법 사는 50년생 사립 고교
동창생들 다섯으로 67년경에 모인 이들은 심각한 음악보다는
브리티쉬 포크나 접근이 용이한 팝락을 해보려 했다.


이들이 69년에 낸 1집 From Genesis to Revelation
좋아하는 사람도 간혹 보긴 했지만 아직 프로그로 여물었다고
보긴 상당히 애매했다. - 다만 아트락으로는 분류한다.


브리티쉬 포크에 기반한 프로그레시브 락으로의 전환은 70년
2집 Trespass 앨범에서 시작한다. 아직 상업적으로는 극히
미미했지만 벨기에에선 다소간 인기가 있었다. 마지막 트랙
The Knife는 킹 크림슨이나 핑크 플로이드에 견줄 만큼 충분히
공격적이고 진지한 연주력을 입증한 작품일 터. 이후 라이브의
셋리스트에도 자주 올라온 인기 트랙이다.


('Silent Sun' from From Genesis to Revelation, 1969)


(From Genesis to Revelation)



(Trespass)



('The Knife' from Trespass, 1970)







프로그 퀸텟으로서 제네시스 Genesis의 전성기는 화려한
연주력을 장착한 다섯 멤버 체제가 완성한 71년 3집부터.
원년 멤버인 보컬 피터 가브리엘, 키보드 토니 뱅크스, 베이스
마이크 러더포드기타 스티브 해킷드럼 필 콜린스가 새로
영입된 것. 흔히 일컫듯이 제네시스가 예술 음악하던 시절의
전성기 라인업이 바로 이들 다섯 사람이고 예스, 제플린,
플로이드 등 동시대 어떤 슈퍼그룹에도 밀리지 않는다.


원년 멤버로서 기타리스트앤서니 필립스였고 드러머
크리스 스튜어트였다. 음악계를 떠나 전직한 스튜어트
차치하고 포크락에 기반한 음악성을 지녔던 필립스의 진가에
관해선 지금도 기억하고 지지하는 사람이 꽤 있다. 허나 너무
과대평가도 금물이다. 블루스가 아니라 포크에 기반해 발전한
초기 제네시스의 음악성을 예술로 이끌어 올린 공 결국 한
시대를 풍미한 예술가 해킷에 돌려야 한다고 생각한다.


가브리엘 생일 하루 전에 태어나신 동갑의 스티브 해킷
동시대 어느 연주자보다 혁신적인 기교와 진보적 음악성에
눈을 뜬 선구자이다. 에디 밴 헤일런 이전에 태핑 주법을
개척한 분이고 브라이언 메이알렉스 라이프슨 등 후배
연주자들에 지대한 영향을 끼쳤다. 초창기 몇몇 밴드를
거치다 제네시스에 합류한 시점이 1970년.



가브리엘은 밴드를 이끄는 리더로서 피아노플루트 연주
실력을 지녔으며 종교, 역사, 문학, 사회, 문화 등 다방면에서
풍부한 지식과 통찰력을 기반으로 전통과 판타지를 융합하여
아름다운 가사의 창작 능력을 갖춘 뮤지션이다. 멀리 19세기경
영국 귀족 가계에까지 닿을 만큼 잉글랜드 상류층인지라 그는
항상 대외 활동의 사회적 책무에 민감한 편이었다.


('The Return of the Giant Hogweed' from Nursery Cryme, 1971)




 (Nursery Cryme)




어수선한 초기 혼란을 딛고 다섯 사람은 71년에 정규 3집
Nursery Cryme으로 새출발한다. 영국에서 반응은 썩 좋지
않았으나 유럽을 돌며 열정적으로 프로모션 투어에 나선다.
이탈리아에서 뜨거운 반응이 오기 시작하고 3년쯤 지나서
차트에 진입하는 등, 온갖 풍상을 다 겪은 앨범이다.


콜린스의 가세로 리듬 파트에 임팩트가 확 살아난 것만은
분명했다. 해킷은 끊임없이 뱅크스를 꼬셔서 Mellotron
사운드를 도입하도록 설득했다고. 앨범 커버는 크로켓
운동 기구로 어린아이 목이 댕강 날아간 괴담을 배경으로
한 것. 인류를 몰살할 잡초에 관한 유머스런 괴담도 한
축을 이루는 등, 가사의 상상력이 극에 달한다.


The Musical Box, The Return of the Giant Hogweed
등 두 곡은 제네시스 팬덤의 오랜 명곡. 해킷태핑 주법을
음악사상 최초로 도입한 곡으로도 유명하다. The Fountain
of Salmacis 역시 꾸준히 지지받아 온 트랙이고. 수십 년간
꾸준하게 팔려나가 13년에 영국에서 실버 인증을 받았단다.



('The Musical Box' from Nursery Cryme, 1971)

https://www.youtube.com/watch?v=9LlbYixG1GU



*73년 영국 라이브 중 - 앞에 1분간 가사의 목 댕강 스토리를 설명한다.



('The Fountain of Salmacis' from Nursery Cryme, 1971)

https://www.youtube.com/watch?v=In2fRySroH8




('Watcher of the Skies' from Foxtrot, 1972)




(Foxtrot)




눈물겨웠던 전작들 활동을 마치고 진정한 성공작을 만들기

위해 모든 멤버가 절치부심했다. 4집 준비를 위해 모이기

직전 어느 페스티벌에 참가했을 때 가브리엘이 느닷없이

메이크업 코스튬과 함께 등장했고 영국 언론의 비상한

관심을 얻었기에 그는 회심의 미소를 지었다.



72년 Foxtrot는 밴드 결성 후 최초로 영국 앨범 차트

진입하는 성공을 거둔 작품. 80~90년대 제네시스 역사를

아는 사람들이야 그게 뭐 대수냐 하겠지만, 눈물젖은 빵을

먹어본 그들에겐 의미있는 성과였다. 해킷이 열심히 꼬신

덕인지 첫 트랙 Watcher of the Skies의 인트로부터

뱅크스가 장엄하게 Mellotron Mk II를 쳐댔다.



다들 아시겠지만 앨범의 백미는 퀸텟 시절을 대표하는 프로그

장르의 걸작이며 22분이 넘는 대곡Supper's Ready. 와~

이 시절 다섯 멤버가 얼마나 치열한 예술적 감성으로 충만한

상태였는지, 오로지 한 곡으로 입증된다. 가브리엘의 가사가

으레 그렇듯이 난해한 내용이지만 과 현실이 섞여 약간

기독적인 일화와 연관이 있다고.. 가브리엘 아내가 겪은

영적 체험 관련설이란 떡밥도 존재.. 해석은 각자의 몫.



(Mellotron Mk II)


https://equipboard.com/pros/tony-banks/mellotron-mkii



('Supper's Ready from Foxtrot, 1972)

*팬덤에서 애니메이션으로 구성한 버젼.




Supper's Ready 소곡 구성 (스튜디오 버젼 기준):

i.    Lover's Leap [0:00~3:47]

ii.   The Guaranteed Eternal Sanctuary Man [3:48~5:43]

iii.  Ikhnaton and Itsacon and Their Band of Merry Men [5:44~9:42]

iv.  How Dare I Be So Beautiful? [9:43~11:04]

v.   Willow Farm [11:05~15:36]

vi.  Apocalypse in 9/8 [15:37~20:50]

    (Co-Starring the Delicious Talents of Gabble Ratchet)

vii. As Sure As Eggs Is Eggs [20:51~22:54]

    (Aching Men's Feet)




*studio album version

https://www.youtube.com/watch?v=szJq1lwnkNw&t=



*가장 유명한 74년 파리 방송 라이브 버젼.

- Supper's Ready 본곡은 6분 20초경부터.




무대를 주름잡가브리엘똘끼 충만 시절을 느끼려면

화질 안 좋은 예전 라이브 영상을 꼭 보시길. 7개 소곡으로

나뉘는 이 대작의 절정부라면 역시 5부 Willow Farm

6부 Apocalypse in 9/8. 커다란 가면을 쓴 그의 스틸

사진을 많이 구경했을 텐데 - 맨 위 사진 - 바로 5부에 나오

코스튬이다. 6부의 '9/8'은 8분의 9박자라는 뜻. 이런 파트를

들어보면 각 파트 멤버들의 연주 기본기가 얼마나 충실한지

깨달을 게다5부는 싱글로도 발매된 바 있다.



이밖에 Get 'Em Out by Friday는 곡 안에 서로 다른 세

캐릭터끼리 서사를 주고 받는 진정한 씨애트리컬 락으로서

가브리엘의 문학적 똘끼가 빛나는 곡. 해킷의 영향이 짙은

트랙으로 JS바하 무반주 첼로 조곡을 본뜬 Horizons

Can-Utility and the Coastliners를 꼽을 수 있다.



프로그레시브 락의 정수를 원하는 사람이라면 필청의 음반일

것이다. 이 앨범으로 제네시스 다섯 사람은 1970년대 락밴드

시대의 중심 세력 중 하나로 급부상하게 되고 음악사에 길이

남을 이정표를 세운 셈. 장르가 너무 복잡해 귀찮다 싶어도

이 앨범만 들어보면 충분히 감이 올 듯...



('Get 'Em Out by Friday' from Genesis Live, 1973)



('Can-Utility and the Coastliners' from Foxtrot, 1972)



('Horizons' from Foxtrot, 1972)

https://www.youtube.com/watch?v=oHmjbwfYf-k




그 외에 프로그 장르의 발전사에 관해 굳이 더 큰 호기심이

동한다면 아래의 앨범들에 추천을 때린다. 시간 순서대로..


"In the Court of the Crimson King", 1969

('21st Century Schizoid Man' by King Crimson)

https://www.youtube.com/watch?v=MM_G0IRLEx4

- an excerpt from legendary Hyde Park Live


"Fragile", 1971

('Roundabout' by Yes)

https://www.youtube.com/watch?v=GWIEZQ63NhI

- a tour live in 1991


"The Dark Side of the Moon", 1973

('Money' by Pink Floyd)

https://www.youtube.com/watch?v=Kjgwjh4H7wg

- a concert live in London 2005


"Tubular Bells", 1973

('Tubular Bells' by Mike Oldfield)

https://www.youtube.com/watch?v=_86Gm9iclAg

- an excerpt from legendary Montreux Live in 1981


"Brain Salad Surgery", 1973

('Karn Evil 9' by Emerson Lake & Palmer)

https://www.youtube.com/watch?v=BugmeXR7_V8

- 1st Impression, Part 1 - studio album version


"2112", 1976

('2112' by Rush)

https://www.youtube.com/watch?v=RtdKhwhAcd4

- 2112 Overture / The Temples of Syrinx - studio single version




('Dancing with the Moonlit Knight' from Selling England by the Pound, 1973)




(Selling England by the Pound)




Foxtrot가 영국 시장에서 처음으로 스타덤을 안겨준 첫

성공작이라 한다면 73년의 5집은 자신감을 장착한 다섯

멤버의 야심찬 프로젝트였다. 영국 앨범 차트 3위까지 오르고

미국 차트에 처음으로 진입하여 전작의 성공을 확대 재생산

명반 Selling England by the Pound가 바로 그것.



전작의 창작 코드가 훨씬 더 정제되면서도 뭔가 한층 더

대중적인 어프로치를 통해 팬덤을 확대하는데 성공했다는

느낌을 주었다. 해킷 본인이 가장 마음에 들어한 앨범이기도

하거니와, 명곡 반열에 오른 첫 트랙 Dancing with the

Moonlit Knight에서 그는 태핑스윕 피킹 주법을 통해

잉베이 말름스틴 같은 후배들에게 충격적 영향을 끼친다.



I Know What I Like는 유일하게 싱글로 커트되어 이들의

영국 탑30 히트를 기록한다. 유명한 뱅크스피아노

인트로로 시작하는 Firth of Fifth에서 해킷커리어 전체를

대표한다는 빼어난 솔로잉을 들려줘 곡 전체가 탁월한 음률

향연으로 가득하다. 이에 반해 The Cinema Show에서 ARP

Pro Soloist로 연주한 솔로 파트는 뱅크스 커리어 전체에서

가장 빼어나다고 극찬을 받는 프레이징.



데뷔 시절부터 기반한 브리티쉬 포크의 색깔을 지우고 미국

음악의 우산으로 옮겨간다는 뜻이 제목에 내포되어 있듯이,

영국식 껍데기를 벗고 진화한 제네시스의 변화가 산뜻하다는

팬덤의 찬사가 터져나왔다. 영국과 미국에서 골드를 기록했고

앨범의 전 트랙이 제네시스 라이브의 단골 연주곡으로 정착..



아울러 배트윙, 여우머리, 마곡으로 발전해온 가브리엘

코스튬 세계는 Dancing with the Moonlit Knight에서

로마시대 투구를 쓴 브리태니아 기사로, I Know What I

Like에서 소방수 헬멧을 장착한 잔디깎이로 변화해갔다.



(ARP Pro Soloist)



(70년대 초반 크스 장비 도해)



('I Know What I Like' from Selling England by the Pound, 1973)



('The Cinema Show' from Selling England by the Pound, 1973)

*후반부 1분 30초는 앨범 마지막 트랙인 'Aisle of Plenty'.

- 컨셉트 앨범의 대미이므로 두 곡을 접속해서 듣는 것이 옳다.

**ARP Pro Soloist로 연주한 시그니처 솔로는 7분경부터 등장.






('Carpet Crawlers' from The Lamb Lies Down on Broadway, 1974)



('The Lamb Lies Down on Broadway' from eponymous album, 1974)

*탈퇴 직전 마지막 투어 라이브.



*Phil Collins joins Peter Gabriel's concert in 1979.

https://www.youtube.com/watch?v=-1dJbdSTmDs




필경 이 무렵부터 가브리엘 솔로 활동에 관해 깊이 고민하지

않았을까 추정한다. 세간에 호사가들 말처럼 콜린스를 포함한

다른 멤버들이 쫓아낸 것은 결코 아니다. 단독으로 활동할 수

있을 만큼 음악 산업에서 자신의 가치를 정확하게 가늠하고 있던

가브리엘의 전략적 판단이 가장 큰 결정 요인이라고 추측다.



이 시기까지 가브리엘제네시스의 관계는 일곱 살 앞서는 선배

짐 모리슨도어즈의 관계와 유사했다. 밴드의 브랜드 가치보다

프론트맨의 대중적 이미지가 너무 강해서 다른 멤버들을 가리고

있었다. 그러나 밴드 안에서 사이가 나쁜 건 아니었다. 상당한

역량을 가진 멤버들끼리 적당한 긴장감은 늘상 있었다.



6집을 녹음할 때는 이상하게 그 긴장이 서로 극에 달한 상황이

되었다. 앨범의 스토리텔링을 위해 영화감독과도 교류하는 등

안팎의 사정으로 늘 바쁘고 어수선한데다 가브리엘이 이제 막

결혼해 첫 아이를 출산할 때가 다가왔는데 이를 이해하지 못한

뱅크스러더포드 등과 신경전을 벌이곤 했다.



신작 앨범은 그런 난장판 속에 탄생했다. 가브리엘이 작사만

맡을 뿐 모든 작곡은 네 명 멤버들이 전담했는데, 정작 팬덤이

가브리엘-제네시스 시대의 최고 명작이라고 열광하는 상황..

- 뭐, 이런 아이러니가... 74년 11월 앨범 발매를 기점으로

투어를 개시하기 전, 그는 밴드 전체에 탈퇴 의사를 알렸으며

공식 발표는 투어 마치고 이루어졌다.



('In the Cage' from The Lamb Lies Down on Broadway, 1974)

*Brian Eno가 보컬에 Enossification 효과를 입혀주었다.



(The Lamb Lies Down on Broadway)



('Back in N.Y.C.' from The Lamb Lies Down on Broadway, 1974)




The Lamb Lies Down on Broadway. 가브리엘 시대

제네시스의 마지막 걸작인 더블 앨범이다. 현대인의 결핍된

심리와 병리적 환상을 결합하여 자신만의 온전한 세계관을

구축해온 가브리엘의 창의성이 극에 달해 만들었다고 하는

바로 그 전설의 명반이다.



본작에서 토니 뱅크스는 발군하다. 스티브 해킷도 이에 못지

않다. 두 사람 사이에서 묘한 경쟁과 반목을 관찰했다는 말도

몇몇 기록을 통해 확인할 수 있다. 리듬 섹션의 두 사람도 실로

창의적이다. 연주를 맡은 네 멤버의 조화는 더없이 아름답다.

개인적으로 꼽는 최고의 키보디스트뱅크스인데, 순전히

이 앨범만 듣고 평가를 내려도 충분하다고 믿을 정도이다.

여러 모로 제네시스와 밀접한 관계였던 브라이언 이노 역시

Enossification이란 사운드 이펙트를 접목시켜 주었다.



곡이 너무 많아서 어디서부터 접근할지 막연한 분이 많을 터.

보통 팬덤에서는 The Lamb Lies Down on Broadway

함께 In the Cage, Back in N.Y.C., Carpet Crawlers,

Fly on a Windshield, The Lamia 등등으로 서서히 애호의

범위를 넓히는 쪽을 추천한다. 페트 크롤러Counting Out

Time싱글로도 커트되었으니 참고하면 된다.



잘 알려져 있듯이 가브리엘 자신이 꿈으로 본 기묘한 이야기를

푸에르토리코 소년 라엘이란 캐릭터가 뉴욕에서 겪는 초현실에

빗대어 플롯을 구성했다. 즉 남의 꿈 얘기를 들여다보는 셈. 사실

그의 가사가 대부분 해석이 안 되는 원인인즉슨 해몽이 안 되기

때문이다. 대략 그러려니 하고 물 흐르듯이 느끼고 즐기는 쪽이

제일인 법. 남의 꿈을 못 읽어냈다 해서 큰일나는 거 아니쟎.

요샌 애니메이션으로 그려낸 영상도 있으니 도움이 될 것이다.



('Counting Out Time' from The Lamb Lies Down on Broadway, 1974)



('Fly on a Windshield' from The Lamb Lies Down on Broadway, 1974)

https://www.youtube.com/watch?v=k9X2QtzCvBQ


('The Lamia' from The Lamb Lies Down on Broadway, 1974)

https://www.youtube.com/watch?v=g09mTchpOPU




사실 찬찬히 들어보면 의외로 음률이 대중적이다. 난해하다고

잔뜩 어려운 말로 속물처럼 갈긴 평만 읽고 실제로 음악을 듣는

데 주저하진 말라. 이미 수십 년 지난 음악이며 그 사이 수많은

팬이 즐기며 자신만의 문화를 구축해왔다. 이 음악을 만든 이는

좀 사는 나라의 제법 사는 집 출신으로 약간의 음악적 훈련에

온갖 상상력을 섞는데 성공한 스물 몇 살 청년들에 불과하다.



너무 난해해서 정신과 의사급만 알아 듣는다는 해석글이

여러 사이트에 돌아 다니던데 그런 거 없고, 그냥 들을 수

있는 만큼만 듣고 즐기면 그뿐이다. - 이런 뻘소리는 본

블로거 어렸을 때도 있던, 팬덤이 지은 2차 창작 같은 건데

아직도 돌아다니다니.. 제발 이상한 뻘글 좀 퍼담거나

싸질러 놓지 말라고들. 인터넷 공해다. 무릇 음악이란,

듣고 즐길 수 있으면 그뿐이다. 경전이 아니지 않은가.



이 세상에 난해한 음악이 얼마나 많은데 수십 년 전 대중 가요

정도가 뭐 얼마나 어려울까. 본작일본과 한국 바보들에게

어렵게 다가오는 건 단 한 가지, 영어로 쓴 가사를 해석하기가

힘들기 때문이다. 단순히 번역의 문제가 아니라 영시문학

어느 정도 즐기는 훈련이 필요한 것은 사실이다. 그러니까,

영어가 안 되요 하는 소린 할 수 있을지언정 - 현재 영미권을

사는 사람들도 어려워하니 쪽팔린 일도 아니니까 - 음악이

난해하다는 한 마디로 퉁치고 제껴놓지 말자고들.



선입견을 제거하고 들어보면 멋진 앨범이다. 어떻게 40년 전

컴퓨터도 인터넷도 없던 시절에 이런 악상을 떠올렸을까 싶은,

젊디 젊은 재능으로 충만한 멜로디와 패턴이 군데군데 숨어

있으니 귀한 보물을 잘 찾아 보시길. 마지막 불꽃을 활활

태운 후 75년 8월, 제네시스피터 가브리엘의 탈퇴를

공식 발표한다. 팬덤은 난리가 났고.



*가브리엘-제네시스 시대 9대 코스튬에 관하여

- 탈퇴하면서 이제 그만의 독창적 무대의상 시대는 끝난 거다.

https://www.musicalbrick.com/top-9-peter-gabriel-costumes-1972-1975/



*animated illustration created by fan artists (side 1)

- Enossification은 20'14"부터 나오는 트랙에서 더 두드러진다.

 ('The Grand Parade of Lifeless Packaging')



*animated illustration created by fan artists (side 2)







쿼텟이 된 제네시스이미 다른 포스팅에서 썼듯이 콜린스

보컬의 소임을 맡는다. 그는 의외로 잘 해낸다. 그도 그럴 것이

역사가 스포일러이지만 80~90년대를 주름잡은 가수 아닌가.



네 사람 체제에서는 76년에 A Trick of the Tail 및 Wind

Wuthering 두 장의 앨범을 냈는데, 사실 두 작품이 퀸텟

시절 제네시스의 잔상을 지우기가 쉽지는 않아서, 여전히

프로그레시브 팝락의 어딘가 복잡미묘한 위치에서 조금씩

새로운 음악의 시대를 향해 변화를 품고 있었다. - 근데 판매

실적은 퀸텟 시대보다 더 좋아졌다는 것이 함정..ㅜ 제네시스

판매고 1억 장은 사실 대개 가브리엘 나간 후에 거둔 거라능.



이 중엔 A Trick of the Tail, Dance on a VolcanoSquonk

같은 트랙들이 프로그레시브 성향을 견지하는 팬덤에서 꾸준히

지지를 받고 있어 들어볼 만하다. Los Endos는 아기자기한 잔

리듬에 강한 콜린스식 드러밍이 폭발하는 또 다른 인기 트랙.

뱅크스가 작곡한 Afterglow는 신비로운 질감의 백킹이 어여쁜

발라드. 시종일관 울려퍼지는 Moog Taurus의 이펙트가 매우

예쁜 소리를 빚어내 팬덤의 지지가 높다.



이외에도 Eleventh Earl of Mar, Entangled, Your Own

Special Way, Mad Man Moon, One for the Vine

곡이 팬덤과 평단의 꾸준한 지지를 받았다. 두 장의 앨범을

내고 해킷이 탈퇴하여 솔로 아티스트로서 활동을 이어간다.

사실 그는 원래 솔로였다가 제네시스에 영입된 것이니 본디

독립 의지가 강한 입장이었다. 자존감도 강한 분이시고.



('Dance on a Volcano' by Genesis, 1976)

https://www.youtube.com/watch?v=2JGK6Q8rbRU


('A Trick of the Tail' by Genesis, 1976)

https://www.youtube.com/watch?v=ZXqSEw3H_PI


('Eleventh Earl of Mar' by Genesis, 1976)

https://www.youtube.com/watch?v=vmp6mUlguyQ




('When the Heart Rules the Mind' by GTR, 1986)



('Toe the Line' by GTR, 1986)

https://www.youtube.com/watch?v=uUtZkaMAPLw




제네시스라이브 앨범은 크게 네 시기로 나누어 접근하면 된다.

가브리엘 시대 라이브는 유일하게 73년 앨범 Genesis Live에서

들을 수 있고, 쿼텟 시대 라이브는 77년 Seconds Out을 통해

접할 수 있다. 82년 Three Sides Live와 92/93년 The Way

We Walk Vol.I&II트리오 시대 라이브이다.



제네시스 재적 중인 75년에 솔로 앨범 Voyage of the Acolyte

낸 전적이 있는 스티브 해킷은 탈퇴 후엔 철저하게 프로그 장르를

추구하는 예술적 대중 음악을 다룬다. 예스 출신 기타리스트로서

해당 장르에서 쌍벽을 이루는 스티브 하우와 슈퍼그룹 GTR

결성하여 86년에 셀프 타이틀 앨범을 내기도 했다. 딱히 프로그

성향 앨범은 아니지만 매니아들로부터 각광받은 작품이다. 싱글

히트곡으로 When the Heart Rules the Mind 배출했다.



트리오 제네시스 멤버들은 되레 과거 프로그 시대 히트 튠에서

거리를 두려는 경향을 보여왔다. 70년대 히트 트랙을 공연에서

꾸준히 선보인 사람은 오히려 해킷. 90년대 중반 이후 Genesis

Revisited라는 공연 프로젝트를 통해 게스트 멤버를 규합하여

프로그 시대 제네시스 음악을 무대에서 꾸준히 재현해오고 있다.



*Firth of Fifth의 가브리엘 퀸텟 시대 라이브. 74년.



*Firth of Fifth의 Genesis Revisited 공연 라이브. 13년 로열 앨버트 홀.



*The Cinema Show의 Genesis Revisited 공연 라이브. 15.



*The Cinema Show 후반부의 쿼텟 제네시스 시대 라이브. 76.

https://www.youtube.com/watch?v=Zhvq0XZGOSE

- Phil Collins와 Bill Bruford가 트윈 드러밍을 보여준다. 오오.




(Seconds Out)



(Voyage of the Acolyte)



(GTR)



(Genesis Revisited, poster)




*'Solsbury Hill'의 03년 Growing Up 투어 공연 모습.

- 03년 라이브 무렵부터 머리를 삭발하고 등장하신다.



*78, 87, 93, 03, 11, 13년 투어를 몽타주로 구성한 공식 아카이브.
- 노래는 'Solsbury Hill'. Tony Levin이 찰떡처럼 항상 붙어 있다.






(Solsbury Hill, single)



(Games Without Frontiers, single)




피터 가브리엘의 솔로 앨범 초기 네 장은 독특한 구성을

취한다. 앨범 타이틀이 없이 네 장 모두 Peter Gabriel

명명했고 자신의 얼굴을 일부 왜곡시키는 효과를 앨범의

커버 아트로 채택한 것. 보통 팬덤은 1, 2, 3, 4의 숫자를

붙이거나 커버 아트에서 착안하여 Car, Scratch, Melt,

Security로 따로 부른다. 각 77년, 78년, 80년, 82년작.



세밀한 온도차는 있지만 앞의 두 장 앨범제네시스 시절

프로그 아티스트 같은 모습이 아직 채 씻기지 않은 음악을

들려주고, 뒤의 두 장 앨범포스트 펑크일렉트로닉

광범위하게 받아 들이면서도 월드뮤직로 자신의 새로운

정체성을 찾아가는 변신 과정을 보여준다는 차이가 있다.



('Games Without Frontiers' from Peter Gabriel 3/Melt, 1980)

*제목을 불어로 노래 후크 파트는 Kate Bush의 백킹 보컬. 꽤 유명하다.



('Waiting for the Big One' from Peter Gabriel 1/Car, 1977)



('Down the Dolce Vita' & 'Here Comes the Flood' from 1/Car, 1977)


*77년 뉴저지에서 가진 솔로 초창기 라이브. 1집의 왠만한 곡이 다 등장.



(Peter Gabriel 1) (Car)




77년 Peter Gabriel 1/Car밥 에즈린 프로듀서로서

작업을 마친 작품. 앨리스 쿠퍼의 70년대 성공작 작업물로

유명한 프로듀서이다. 진지하고 명석하지만 뭔가 재미없는

우울함으로 가득해 보이던 가브리엘의 음악적 이미지를

정겹고 산뜻한 옷으로 갈아입히려 애썼다.



결과는 성공. 일생에 걸쳐 가브리엘을 대표하는 싱글 히트곡

Solsbury Hill이 터져 영국 차트 탑20에 들고 미국 차트에도

진입한다. 4분의 7박자에 목가적인 따뜻함을 실은 이 곡은

가브리엘제네시스를 떠나며 모든 것을 놓아버려야 했던

경험을 술회한 내용이라고.



스티브 헌터가 유명한 어쿠스틱 기타 리프를 맡았고 군데군데

기타 프레이징을 킹 크림슨로버트 프립이 도왔다. 베이시스트

토니 레빈, 키보디스트 래리 패스트, 드러머 앨런 슈워츠버그 

향후 가브리엘 밴드의 단골 세션이 모두 참여한 명곡이다.

Down the Dolce VitaHere Comes the Flood에서

오케스트라 파트는 런던 심포니가 초빙되었다.



강렬한 인트로Moribund the Burgermeister, 싱글로 커트한

Modern Love, 블루스 색이 짙게 배어나오는 Waiting for the

Big One, 헌터의 백킹이 인상적인 Slowburn 역시 매우 인상적인

트랙들로서 공연마다 팬덤이 열광해왔다. 가브리엘 자신은 Here

Comes the Flood의 관현악 편성이 과하다고 여겨, 이후 공연에선

자신이 직접 키보드 백킹을 치는 식으로 이를 대체해왔다. - 그는

기타보다 키보드로 작곡하는 스타일의 뮤지션이며 솜씨도 수준급.



영국 앨범 차트 탑텐골드 인증과 미국 앨범 차트 탑40 등,

기록도 준수했고 솔로 아티스트로서 자리 잡는데 매우 성공적인

발판을 제공한 앨범이다. 클래식, 포크, 블루스, 락앤롤 등 모든

장르의 균형이 골고루 잡힌 수작. 그의 작곡 실력은 출중하다.



('Modern Love' from Peter Gabriel 1/Car, 1977)



('Here Comes the Flood' from Peter Gabriel 1/Car, 1977)

*1979년 TV 라이브 중. 미니멀한 피아노 백킹 버젼이다.



('Moribund the Burgermeister' from Peter Gabriel 1/Car, 1977)

https://www.youtube.com/watch?v=oqkqxvxla4w


('Slowburn' from Peter Gabriel 1/Car, 1977)

https://www.youtube.com/watch?v=VTgYKNZM9KM




('Exposure' from Peter Gabriel 2/Scratch, 1978)




(Peter Gabriel 2) (Scratch)




78년 Peter Gabriel 2/Scratch는 전작에서 호흡을 맞춘

로버트 프립이 프로듀서로 나섰는데 익스페리멘탈 경향이

강한 프립의 에고가 지나치게 전면에 나서서 여러 모로 좀

과하다는 인상을 준 듯. 가브리엘 자신도 이 점은 인정하는

모양이긴 하나, Frippertronics를 아는 사람은 알듯이 독특한

사운드메이킹 만큼은 인정 안 할 수 없다는 매니아도 많다.



Frippertronics프립의 전매특허인 사운드 이펙트 기술로

테이프 루프이용하는 방식이고 8번 트랙 Exposure에서

들을 수 있다. On the Air, White Shadow, Perspective

등 트랙에서 프립의 연주 실력이 유감없이 발휘되고 있다.

토니 레빈 역시 앨범 전반에 걸쳐 일렉트릭 베이스채프먼

스틱을 넘나들며 예의 넘사벽 연주력을 제공한다.



E스트리트 밴드의 저명한 피아니스트 로이 비턴도 참여했다.

다양한 이펙트가 지배하는 모드이다 보니 돋보이지는 않는다.

드럼 제리 마로타, 기타 시드 맥기니스, 색소폰 팀 카펠로

참여한 첫 앨범이기도 하다. 싱글로 발매된 4분의 5박자

D.I.Y.는 독창적이지만 뭔가 씹어먹는 카리스마가 부족해 차트

진입엔 실패했다. 차라리 On the Air나 Animal Magic

커트했어야 옳지 않았나 싶은..



음악성 면에서 긍정적 평가를 많이 받았고 Indigo 같은 곡에서

보인 실험성은 매니아를 양산했다. 하지만 상업적인 성공이라

평가하기엔 부족했다. 그리하여 가브리엘 다음 앨범부터

프립의 비중을 줄이기로 작정했다..나... 흠.



(Chapman Stick)



('On the Air' from Peter Gabriel 2/Scratch, 1978)



('D.I.Y.' from Peter Gabriel 2/Scratch, 1978)




('No Self Control' from Peter Gabriel 3/Melt, 1980)

*영국의 인기 TV쇼 Top of the Pops 출연분.



('I Don't Remember' from Peter Gabriel 3/Melt, 1980)

*인트로 리프에 쓰인 악기가 바로 Chapman Stick.




(Peter Gabriel 3) (Melt)



(Rolling Stone Magazine's 100 Best Albums of the 1980s, 1989)

https://www.rollingstone.com/music/music-lists/100-best-albums-of-the-eighties-150477/peter-gabriel-peter-gabriel-67748/




80년 Peter Gabriel 3/Melt로부터 피터 가브리엘이란 세계적

스타가 탄생했다고 기억하는 사람이 많을 것 같다. Hipgnosis

전위적인 커버 아트로 유명한 본작은 영미 양국에서 동시에 골드

인증을 받고 영국 차트 탑, 미국 차트 22위에 오른 성공작이다.

롤링 스톤 매거진이 1989년에 선정한 80년대의 100대 명반에도

올랐고 영국 싱글 차트 탑텐에 처음으로 든 히트곡을 배출한다.

- Games Without Frontiers.. 4위까지 올랐다.



가브리엘의 열성팬이라면 라이브에서 숱하게 접했을 명곡들이

이 앨범부터 나오기 시작한다. Games Without Frontiers,

No Self Control, Biko, I Don't Remember, Intruder,

Family Snapshot 등.. And Through the WireNot

One of Us 같은 곡도 인기가 높다.



Intruder필 콜린스가 드럼 세션을 맡으면서 gated reverb

기술을 도입한 기념비적 트랙. No Self Control미니멀리즘

작곡가 스티브 라이히에게 영감을 얻었으며 콜린스, 프립에다

케이트 부쉬까지 세션에 참여한 곡이고. 채프먼 스틱이란 악기가

뭔지 궁금하다면 I Don't Remember인트로를 들어보시길.



남아공의 아파르트헤이트가 극에 달하던 잔혹한 정세 속에서

77년 9월에 목숨을 잃은 저항 운동가 스티븐 비코를 위해 쓴

진혼곡, Biko는 유럽 사회에 큰 반향을 불러 일으켰다. 아울러

가브리엘이 서서히 아프리카 월드비트에 눈을 뜨고 있음을

입증하는 음악이기도 했다.



가브리엘의 최고 디스코그래피를 논할 때 반드시 빠지지 않고

거론되는 명반이다. 한 곡 한 곡에 깃든 완성도가 결코 만만치

않다. 이것저것 귀찮을 때 이 앨범부터 가브리엘을 영접해보는

것도 초심자들에겐 괜찮은 선택지일 수 있다.



('Biko' from Peter Gabriel 3/Melt, 1980)

*라이브 아카이브와 87년 영화 Cry Freedom의 장면을 결합.

- 덴젤 워싱턴 주연 이 영화가 스티븐 비코의 일대기를 다룬 작품.



('Intruder' from Peter Gabriel 3/Melt, 1980)

*드럼에 Phil Collins. gated reverb 기술로 녹음했다.



('Family Snapshot' from Peter Gabriel 3/Melt, 1980)

https://www.youtube.com/watch?v=XFDgBSk1ghM


('Not One of Us' from Peter Gabriel 3/Melt, 1980)

https://www.youtube.com/watch?v=dbwQ0Wy3ljQ




('San Jacinto' from Peter Gabriel 4/Security, 1982)

*가사는 아메리카 인디언 원주민 공동체의 고통에 관한 것.



('The Family and the Fishing Net' from Peter Gabriel 4/Security, 1982)

https://www.youtube.com/watch?v=obtgGtrpPJM




(Peter Gabriel 4) (Security)




82년 Peter Gabriel 4/Security시대가 시대이니만큼 포스트

펑크의 색이 짙게 배어나온 앨범인데 관점에 따라서 전작에 비해

휼륭하다고 보는 사람도 많다. 관행대로 제목 없이 가려 했는데

음반사 쪽에서 하도 불평이 많아서 미국에서만 제목을 붙였다고.

영미 양국에서 골드를 기록하고 영국 차트 탑텐에 든 성공작.



가브리엘생의 셋리스트를 채울 명곡들이 여기서도 많이 나온다.

싱글로 커트된 Shock the MonkeyI Have the Touch는 그

대표작. 오랜만에 메이크업하고 뮤직 비디오를 찍은 Shock the

Monkey질투욕망 같은 심리를 풍자적으로 풀어내 최초로

핫100 차트 탑30에 든 수작이다. - 메인스트림 락 차트에선 1위.



Fairlight CMI 등 샘플러를 십분 활용하며 리듬 시퀀싱에 관한

레시피가 더 맛있어지고 있음을 보여주었다. 월드비트 장르나

아프리카계 전통 음악에서 받아온 영향이 곳곳에 드러났다. 토니

레빈, 제리 마로타래리 패스트 등 호흡을 맞춰온 세션들이 힘

더하고 기타리스트 데이빗 로즈가 새롭게 가담하였다.



The Rhythm of the Heat, San Jacinto, The Family and

the Fishing Net, Wallflower 등에서 세계의 다양한 민족과

인종 삶과 이야기에 폭넓은 이해와 관심을 드러내고 있었다.

월드뮤직 음악가로서의 현신이 바로 이 시기부터 시작한 것.



본작의 공동 프로듀서인 데이빗 로드는 여러 사회적 문제를 일으킨

난봉꾼 같은 인물. 가브리엘의 첫 아내 과 불륜을 저질러 피터

하여금 오랜 시간 정신과 치료에 매달리도록 했으며, 최근에는 아예

대놓고 매춘업소를 운영하다가 적발되었다고. 맙소사.


https://www.dailymail.co.uk/news/article-3284933/Music-producer-ran-brothel-550-000-home-Bath.html




('Shock the Monkey' from Peter Gabriel 4/Security, 1982)

*그는 동시대 Genesis나 Phil Collins보다 영상 메세지에 능숙했다.



('I Have the Touch' from Peter Gabriel 4/Security, 1982)

*영상은 오리지널 뮤비는 아닌 듯하고 방송사에서 제작한 판본으로 추정.



('Wallflower' from Peter Gabriel 4/Security, 1982)

https://www.youtube.com/watch?v=YeI-FtSayS4




(Fairlight CMI)



*Peter Gabriel on South Bank Show, 1982 UK

https://www.youtube.com/watch?v=scmYG1Pv1_Q&t

- 16분경부터 Fairlight CMI의 샘플링 기능을 설명




(Rockpalast 1978, poster)



아마도 보컬리스트로서 능력만 따져본다면 77~85년 시기가

가브리엘의 절정이 아니었을까 싶어 개인적으론 이 시간대

라이브를 가장 좋아한다. 2/Scratch3/Melt 사이 78~80년

투어는 독일에서 열린 Rockpalast 공연 실황이 가장 상태가

좋은 것 같다. 레빈, 맥기니스, 카펠로, 마로타, 패스트의 다섯

세션들 실력을 보는 재미도 쏠쏠하다.


*Rockpalast TV performance in 1978 (Essen, Germany)

https://www.youtube.com/watch?v=amxDkP_0gxs&t=

https://www.genesisfan.net/peter-gabriel/articles-2017/peter-gabriel-rockpalast-tv-performance-1978




(Six of the Best, poster)



80년 3/Melt 이후 줄곧 그의 관심은 월드뮤직에 있었다.

오늘날 이 장르에 대한 현대적 정의는 각국 민족이 가진

고유한 전통 음악(우리로 치면 국악)을 뜻하지만 당시 유럽

사회에선 아프리칸 월드비트에 국한하여 해석했다. 80년에

페스티벌인 WOMAD를 출범시켰는데 빚더미에 앉아야

했고 이를 타개하기 위해 제네시스 다섯 멤버와 다시 뭉쳐

Six of the Best콘서트로 기금을 모으기도 했다.


('Solsbury Hill' from Six of the Best bootleg archives, 1982)

https://www.youtube.com/watch?v=4rxSDBzFRU0

*1982년 10월 2일. 마이크 러더포드의 생일이기도 했다.




(Plays Live)



83년엔 첫 라이브 앨범 Plays Live를 냈는데 4/Security

및 3/Melt 트랙들을 중심으로 구성되어 있다. 82년 투어

아카이브를 발췌한 거고 성대가 가장 팔팔할 때 활동 기록이

고스란히 담겨 있지만 아쉽게도 동영상은 없다. 여기서 기타

세션은 데이빗 로즈로 바뀌었다.


*full tracks from Plays Live, 1983

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUp2NMQv0VIex_dG6paxzUjH8eTui4naa




(Birdy)



84년 연말엔 앨런 파커 감독의 영화 Birdy가 개봉하고 OST

앨범을 가브리엘이 만들어 발표하는데 새로운 트랙들과 기존

발표곡의 변주를 혼합하여 각광받았다. Family Snapshot,

Not One of Us, The Rhythm of the Heat, Wallflower,

San Jacinto 등 분위기가 유사한 곡들을 엄선한 작업이었다.


('Under Lock and Key' from Birdy, 1985)

https://www.youtube.com/watch?v=h7E-tnn_uOs

*잘 들어보면 4/Security의 트랙 Wallflower와 같은 곡임.




('Red Rain' from So, 1986)



(So)




이때까지 피터 가브리엘이 받은 상업적 성공과 언론의 평가가

그리 박하진 않은 편이었다. 하지만 초대형 스타라고 부르기엔

왠지 뭔가 한 방이 부족했다. 물론 본인이야 그런 성공에 목말라

하는 속물도 아니었지만. 그저 주어진 여건에서 최선을 다해

자신의 음악적 지향점을 향해 묵묵히 길을 걷던 그 와중에,

그의 커리어 최정점의 순간이 조용히 다가오고 있었다.



86년작 앨범 So. 롤링 스톤 매거진 선정 시대를 초월한 500대

명반 랭킹에서 당당하게 187위를 차지한 80년대 최고의 명반.

물론 전술한 80년대의 100대 명반 랭킹에서도 무려 14위에

올랐다. - 3/Melt는 46위. 드디어 이 작품 얘기를.. 와 신난다..



(Rolling Stone Magazine's 500 Greatest Albums of All Time)

https://www.rollingstone.com/music/music-lists/500-greatest-albums-of-all-time-156826/peter-gabriel-so-34304/


(Rolling Stone Magazine's 100 Best Albums of the 1980s)

https://www.rollingstone.com/music/music-lists/100-best-albums-of-the-eighties-150477/peter-gabriel-so-2-160373/




77년부터 90년대 초반까지 1~6집을 발매하면서 홀수 순번

앨범은 다소 상업적으로, 짝수는 다소 개인적인 예술성으로

프로듀싱해온 편이었는데, So자신만의 독창성을 상업적

흐름에 최적화하여 균형을 잡을 줄 아는 그의 천재성이 일체

여지를 두지 않고 남김없이 발현한 결실이었다. 아프리카

브라질 전통 음악의 배경이 살아 숨쉬고 있어 월드뮤직

창작으로 한창 물이 올라 있음을 입증하고도 남았다.



Birdy에서 한 번 가브리엘과 함께 했고 이후 브라이언 이노

U2의 앨범을 프로듀싱할 운명이던 대니얼 라누아가 공동으로

프로듀싱을 맡았다. 베이스 레빈, 기타 로즈, 드럼 마로타

여전히 참여했고 본작부터 드러머 마뉘 가 세션 조력을

시작했다. 일부 곡의 하이해트 스튜어트 코플랜드가 쳤고

브라스 섹션은 60년대 소울의 시대부터 경력을 일궈온

트럼페터 웨인 잭슨을 중심으로 사운드를 만들었다.



*86년경 So Tour 중.




완벽하게 대중적인 섹드립 노래 Sledgehammer는 그의 경력

전체를 대표하는 초대박 싱글이다. 그에게 유일하게 핫100 차트

이란 기록을 선사했고 영국 싱글 차트는 4위까지 오른다. 올해의

노래 올해의 레코드를 포함하여 최초의 그래미 후보로서 영예를

누린다. 진짜 압권은 클레이메이션과 스톱모션을 아방가르드하게

혼합한 뮤직 비디오. 지금 봐도 전혀 촌스럽지 않고 이 작품으로

MTV 어워드 9개 부문에서 수상했는데 지금도 깨지지 않고 있는

기록이라네. - 가사는 제플린레몬송처럼 남녀간 정사 이야기.



케이트 부쉬피처링을 담당한 Don't Give Up. 그의 커리어를

통틀어 가장 아름다운 발라드이다. 직접 시퀀싱한 리듬 패턴

삶의 고단함에 지친 남녀가 서로를 위로하는 가사를 쌓아올렸다.

신자유주의의 미친 정책을 앞장세운 대처리즘 시대, 만연하던

살인적인 실업률과 빈부 격차를 정면으로 비판하기 위해 쓴 가사.

가브리엘부쉬가 부둥켜 안고 피를 토하듯이 목놓아 연기한

뮤비도 꽤 화제를 모았다. 꼭 동영상으로 감상해 보시라.



('Don't Give Up' from So, 1986)

*가사를 몰라서 에로틱하게 해석하는 무식자들 많았다. 그러지 말자.




가브리엘 최고의 연가 꼽히는 In Your Eyes는 천재

건축가 가우디 이야기에서 영감을 얻은 내용. 세네갈 출신

월드뮤직 보컬리스트 유수 은두르가 코다 파트를 장식하여

화제를 모았다. 80년대 여피족들의 물질 만능주의를 풍자한

Big Time은 그가 제임스 브라운이나 오티스 레딩funk

soul 장르에 큰 영향을 받았음을 보여준다. 신스 베이스

시퀀싱한 베이스라인이 압권인데 라이브에서 재현하기 힘든

난이도로 악명이 높은 나머지, 공연에서 듣기가 어렵다고.



코플랜드인트로 연주에 참가한 Red Rain은 팬덤 최고의

명곡 중 하나로서 가브리엘이 꿈에서 본 환상을 엮은 이야기.

많은 평론가가 핵전쟁에이즈에의 대중적 공포가 일반화한

80년대 사회상을 읽어내려 애썼다. 그가 직접 Fairlight CMI

시퀀싱한 이외 모든 트랙도 결코 만만치 않음은 물론. 한 곡 한

곡에 풍부한 스토리와 창의성을 품고 있어 버릴 곡이 없는 또

하나의 명반이다.



미국 앨범 차트 2위를 비롯하여 영국, 캐나다, 이탈리아 등 6개국

앨범 차트에서 정상에 올랐다. 메가히트 싱글 Sledgehammer

포함하여 Big Time이 미국에서, Don't Give Up이 유럽에서

연이어 폭발하며 상업적 측면에서 명실상부한 호시절이었다.

슬레지해머는 하필 제네시스Invisible Touch를 밀어내고

핫100 탑에 올라 호사가들 신나게 만들었다. - 걍 우연이라고,

이 사람들아. - 그의 디스코그래피 중 유일한 미국 시장 멀티

플래티넘 앨범이 본작이다.



('Big Time' from So, 1986)



('In Your Eyes' from So, 1986)




('Mercy Street' from So, 1986)

https://www.youtube.com/watch?v=Ej6NGrZ0iUM

*영국의 시인 앤 섹스튼을 기린 내용. 브라질 전통 음악을 결합했다.



('That Voice Again' from So, 1986)

https://www.youtube.com/watch?v=aukeZxt-FDM

*종교적 양심과 마음 속에서 들리는 목소리에 관한 성찰적 내용이다.




(Passion)






86년 앨범 발매 후 So Tour를 성공적으로 마친 그는 이

리얼월드 레코드라는 자체 레이블을 설립한다. 본격적으로

월드뮤직을 탐구하겠다는 뜻이며 이 회사는 현재까지도 그와

관련한 모든 콘텐츠를 공급할 책임을 갖는다. 이 시기 그는

WOMAD의 운영 책임은 내려놓고 고문으로 물러난 상황.



88년엔 마틴 스콜세지 감독의 문제작 그리스도의 마지막 유혹

OST 작업으로 참여한다. 이듬해에 리얼월드를 통해 더 세심하게

다듬은 사운드트랙을 앨범 발매했는데 그때까지 서구 팝음악계가

한 번도 조명한 적 없던 제3세계 전통 음률을 고결하게 빚어낸

월드뮤직 명반이었다. 결국 이 작업의 결과로 90년에 생애 최초로

그래미 어워드를 수상하게 된다. 골든 글로브 후보에도 오르고.



('Zaar' from Passion, 1989)

https://www.youtube.com/watch?v=zk1jHVkLEZs&index=9&t=0s&list=PLAC5905D15E1BB425

*오늘날엔 오히려 보편적인 음률. 이 시기부터 그가 개척한 결과이다.






(Shaking the Tree)



90년엔 첫 공식 컴필레이션 앨범 Shaking the Tree: Sixteen

Golden Greats를 발매한다. 정규 음반이 아님에도 판매량이

의외로 쏠쏠하여 영미 양국에서 더블 플래티넘을 기록한다. 첫

컴필레이션이니 개업빨이 먹힌 듯.



1/Car, 3/Melt, 4/Security, So, Passion2/Scratch

Birdy를 제외하고 그때까지 모든 솔로 앨범의 트랙을 총망라하여

팬덤이 반응할 만하다. 타이틀을 제공한 Shaking the Tree

유수 은두르의 원곡을 조금 바꾼 것. 1/Car에서 뽑은 Here Comes

the Flood는 과한 편성을 톤다운하여 재녹음한 버젼이라능.



('Shaking the Tree' from eponymous album, 1990)

https://www.youtube.com/watch?v=jDsr54YBmdk




('Blood of Eden' from Us, 1992)



(Us)




92년에 그는 6집 Us를 발매한다. 실패한 첫번째 결혼, 소원해진

첫딸과의 관계 등, 개인적인 주제에 더 천착한 결과물이었다. 영미

앨범 차트 각 2위에 오르고 미국 시장에서 플래티넘을 기록하지만

전작만큼 대박은 아닌...



메인스트림 락 차트 탑에 오른 첫 싱글 Digging in the Dirt

아내의 불륜 때문에 숱하게 받은 심리치료 이야기. 미국 싱글 차트

탑40에 오른 Steam슬레지해머의 방법론을 계승했고 컴퓨터

그래픽과 외설적인 콜라주를 앞세운 예술적 뮤직 비디오로 화제를

모았다. 시네이드 오코너케이트 부쉬처럼 피처링 맡은

Blood of Eden의 뮤비도 긍정적 평가를 받았다.



('Digging in the Dirt' from Us, 1992)



('Steam' from Us, 1992)

*노골적이진 않지만 정사를 암시한 표현이 많아 미성년자는 주의하기 바란다.



('Kiss That Frog' from Us, 1992)

https://www.youtube.com/watch?v=S4Ah2dxTcWw

*개구리 왕자 동화를 현대적으로 해석한 이야기.



('Secret World' from Us, 1992)

https://www.youtube.com/watch?v=amoyq8FRurg

*앨범 발매 직후 투어의 타이틀로 사용된 트랙.



('Come Talk to Me' from Us, 1992)

https://www.youtube.com/watch?v=cnC5RMkkd7M

*Sinead O'Connor가 피처링을 맡았다.



*앨범의 제작 배경을 직접 설명하는 다큐멘터리. 미성년자 주의.

https://www.youtube.com/watch?v=Cs7lxCG_sug

- 실은 앨범 커버 촬영 장면에 전라의 모델이 등장한다.




 (Revisited)



 컴필레이션에서 제외시킨 2/Scratch 1/Car의 대표 트랙을

묶어서 92년엔 Peter Gabriel Revisited란 독특한 컴필레이션

앨범을 낸다. 1집서 7곡, 2집서 8곡을 발췌한 버젼인지라 정규

음반을 이미 갖고 있는 팬에겐 거의 쓸모없는 앨범이긴 하다. 단,

초기 앨범을 구하기 어려운 사람에겐 꽤 좋은 선택지이니 참고..




*Steam의 라이브로는 역대 최고라고 소문난 Secret World Tour 중.

**Tony Levin, David Rhodes, Manu Katche, Paula Cole.. 아름다운 조합.



(Secret World Live)



94년엔 두번째 라이브 앨범 Secret World Live를 발매한다.

SoUs 앨범 트랙을 중심으로만 편집되어 평단의 반응은

시큰둥했지만, 사실 90년대 초중반이 가브리엘 라이브 보컬

능력의 최전성기였다는 팬덤의 평이 많아서 진정한 가브리엘

무대를 즐기려면 이 앨범이 필수라고 한다.



이 라이브와 투어에는 97년 스타덤에 오르기 전 폴라 콜

백킹 보컬로 참여하여 엄청난 노래를 들려줬다. 그는 98년에

무려 그래미 올해의 신인상을 수상할 운명의 실력자시거든.

마뉘 캇셰드러밍 팬덤의 극찬을 받았다.



('Where Have All the Cowboys Gone' by Paula Cole, 1997)

https://www.youtube.com/watch?v=JPR108kwNo4



*Secret World Tour 중에 부른 Don't Give Up.




(OVO)



1999년 12월 31일 뉴밀레니엄을 맞이할 마지막 밤에 영국에서

매우 뜻깊은 이벤트가 있었다. 런던 동부 그리니치 강둑에 위치한

세계 최대 규모의 복합 컨벤션 건축물 밀레니엄 돔이 이날 개장했는데

미래를 바라보는 영국의 발전을 상징하기 위해 내노라 하는 아티스트를

초청하여 개장 기념 초대형 콘서트를 열었고 그 사운드트랙을 당대

영국 최고의 대중 음악가 피터 가브리엘에게 위촉한 것이다.



여기에 사용된 사운드트랙이 2000년에 OVO란 앨범으로 발매된다.

순수한 예술성보다 선전 목적의 음악임을 감안하더라도 당대 첨단의

공연 기술을 추구한 가브리엘 사단의 창의성을 남김없이 확인할 수

있다. 인생 말년의 아버지 랄프 파튼 가브리엘과의 관계를 담담하게

술회한 Father Son이 팬덤의 마음을 사로잡았다. 이 곡 뮤비를 첫딸

애나 마리 가브리엘이 연출하는 등, 이 무렵부터 가브리엘 사단이

본격 가족형 창작 집단으로 발전하고 있었다.



('Father Son' from OVO, 2000)

https://www.youtube.com/watch?v=EQH6qu2pHT8

- 뮤비 감독이 Anna-Marie Gabriel.




('More Than This' from Up, 2002)



(Up)



5~7집은 각각 So, Us, Up.. 알파벳 두 글자로 된 심플한

타이틀로 유명하다. 02년 Up 앨범은 가브리엘에게 있어

실질적으로 마지막 창작 음반이라고 한다. 10년 Scratch

My Back 및 11년 New Blood다른 가수 및 자신의

곡을 커버한 작품에 그치기 때문이다.



황혼을 바라보는 커리어인 만큼 예전만큼 상업적 성과가

시원시원하진 못했다만. The Barry Williams Show

및 More Than This 등 커트한 싱글을 통해 이제 원숙한

단계로 접어드는 백전노장의 내공을 느낄 수도 있다.



('The Barry Williams Show' from Up, 2002)

*00년 넘어서면서 그는 삭발 스타일로 등장하신다. 나이도 드셨고.

- 시청률만 높은 자극적인 TV프로 까는 내용. Sean Penn 연출.



('Growing Up' from Up, 2002)

https://www.youtube.com/watch?v=tn2VPj1R76U




(Hit)



03년 컴필레이션 앨범 Hit는 80~90년대 트랙에 중점을 둔

구성이다. 아쉽게도 초창기 명곡들은 빠져 있지만 대중적

스타가 된 가브리엘에만 관심을 두고자 하는 팬은 가볍게

스타터로 고려해볼 만하다. 영국에서 골드를 기록했다.




(Scratch My Back)



(New Blood)




아직 은퇴하신 분도 아니고 여전히 경력이 이어지고 있는

현재 진행형의 아티스트 피터 가브리엘. 우리가 알고 있는

그의 긴 경력 중 제네시스 챕터는 고작 몇 년에 불과하다.

그러니 그 짧은 시간에 찰나처럼 얽힌 관계를 죽은 아들 뭐

만지듯이 붙잡고 늘어지는 추한 팬덤에 동참하지 마시길.



마이클 잭슨 같은 초대형 팝스타가 아닐진 몰라도 또 다른

관점에서 음악사를 해체해보면 그보다 더 중요할지도 모를

독창적 위상을 가진 뮤지션임에 틀림없는 분이다. 한국에서

잘 아는 사람도 없다는 점은 이해한다만, 모모 사이트들에

사실을 왜곡해 휘갈겨 기록된 쓰레기 정보 정도는 최소한

정확하게 바로잡고 이해를 새롭게 할 줄 아는 성숙한

네티즌이 되었으면 한다. 모르면 쓰지를 말라고 제발.



*02년경 Growing Up Tour 중 Sledgehammer.

- 백킹 보컬에 차녀 Melanie Gabriel이 참여했다.



*Sinead O'Connor와 함께 부른 Don't Give Up. 90년.






피터 가브리엘의 장구한 디스코그래피 중에서 본 블로거는

특히 리듬 패턴이나 다이나믹스 맛깔나게 어레인지한

트랙들을 좋아라 하는 편이다. SoBig Time이 이런

계열의 대표곡인데 UsSteam도 역시 매력이 있다.



무엇보다 4/Security의 숨은 보석으로서 프린스1999

필 콜린스Sussudio를 연상케 하는 Kiss of Life

거론하지 않을 수 없다. (물론 세 곡 중 가장 먼저 나온

것이 이 곡이다.) 마지막으로 강력하게 추천을 때리며 이번

포스팅을 마치련다. 특별히 이번 편은 읽어 주셔서 감사하고

싶다. 이 나라에 결코 흔치 않은 PG 열성 팬인지라..



('Kiss of Life' from Peter Gabriel 4/Security, 1982)



*Kiss of Life의 82년경 라이브.



*Big Time의 87년 필라델피아 라이브.






"공감을 눌러 주시면 큰 힘을 얻습니다"


'rock vocalists' 카테고리의 다른 글

존 앤더슨 Jon Anderson  (0) 2019.10.19
데이빗 보위 David Bowie  (1) 2019.09.22
필 콜린스 Phil Collins  (0) 2019.07.16
브루스 스프링스틴 Bruce Springsteen  (0) 2019.06.15
로드 스튜어트 Rod Stewart  (0) 2019.05.15
and




이 분이 노래하는 것을 들을 때마다 참 신기하기도

하고 대단하다고 경탄을 금할 수 없다. 데뷔 이후

일체의 바이브레이션 없는 직선적 고음을 한결같이

유지해오신, 영원한 펑크punk 스타 스팅.



슈퍼 트리오 폴리스베이시스트이며 Every Breath

You Take 단 한 곡으로도 영원히 기억되는 미노년의

거물 락커 스팅 Sting이 이번 포스팅의 주인공이시다.









('Every Breath You Take' from Synchronicity, 1983)



('Fields of Gold' from Ten Summoner's Tales, 1993)




스팅은 왜 이름이 스팅이냐고 물어보는 사람이 한때는

좀 있었는데, 꿀벌 티셔츠를 즐겨 입으시던 이 분의 20대

시절 별명이었단다. sting에는 벌침이란 뜻도 있거든.

물론 본명 아니고 1951년에 고든 매튜 토머스 섬너

긴 이름으로 태어나셨다. 잉글랜드.



그의 솔로 아티스트로서 전성기가 한국 음악 시장에서

해외 음악이 활발하게 수입되고 정보가 유입한 홍수기와

대략 일치하기 때문에 솔로 경력은 그래도 비교적 알려져

있는 것 같다. 굳이 설명할 필요 있을까 싶을 만큼.

그래도 약간 언급은 하겠지만서도.



한국에 많이 알려져 있지 않은 시기는 그의 밴드 시절이

아닌가 싶네. 폴리스 The Police. 슈퍼 락스타 스팅

시작점을 제공한, 역사상 최강의 락 트리오 중 하나인

그들. 이름이 폴리스인 이유는 멤버 한 분 아버지가

정보 기관에 근무하셨다는 이유 때문이라고.


https://www.etonline.com/music/166153_7_things_you_never_knew_about_sting_the_police





(The Police)




 (Outlandos d'Amour)




베이스보컬스팅, 기타앤디 서머스, 드럼스튜어트

코플랜드.. 이렇게 세 사람으로 1978년에 데뷔 앨범을 내고

다섯 장까지 정규 앨범을 낸 뒤 84년쯤 활동을 정리한 3인조

구성의 영국 밴드가 폴리스이다.



80년대 포스트 펑크뉴웨이브에 기반을 두고 재즈레게,

스카아프리칸 등 다양한 장르를 복합한 음악을 단 셋만의

아기자기하고 오밀조밀한 편성으로 엮어낸, 락 음악사상

가장 탄탄한 음악성을 지닌 슈퍼 트리오라고 불렸다. 소위

일컫는 80년대 제2차 브리티쉬 인베이전의 일원이기도.



78, 79, 80, 81, 83년에 각각 발표한 정규 앨범이 죄다 영국

차트 탑텐에 올랐고 이 중 3-4-5집은 미국에서도 탑텐

기록했다. 다섯 장 중 넉 장은 롤링 스톤 지가 발표한 시대를

초월한 500대 명반에 당당히 선정될 정도. 앨범의 전 세계

판매고가 8천만 장에 달하고 여섯 차례 그래미 어워드

수상했으며 브릿 어워드도 두 번 받았다. 2003년에 이미

락앤롤 명예의 전당에 헌액되었고.



(Summers)



(Copeland)



 (Regatta de Blanc)



(Zenyatta Mondatta)




4집까지 음악성도 탄탄하여 성공했지만 83년 Synchronicity

앨범과 싱글 Every Breath You Take의 초대박 메가히트는

너무나 유명한 전설이다. 앨범과 싱글 쌍끌이로 미국 시장

빌보드 차트 정상을 찍었다.



스팅이 아내와 불화가 있던 시절 스토가 된 심정으로 어디

얼마나 잘 사나 지켜보자고 쓴 가사인데 끈적한 사랑 노래로

오해하는 사람 참 많다. - 우리나라 뿐 아니라 세계적 현상.

가사를 쓴 그가 배꼽을 잡고 웃었다고. 결혼식서 부르지 말자.



다 필요없고 폴리스스팅을 대표하는 시그니처송 아니겠냐.

생략하고 갈 수 없으니 먼저 듣고 시작하자. 원곡도 훌륭하고

아래에 2008년 재결합 투어 중 도쿄돔 라이브 버젼도 좋다.



 (Every Breath You Take, single)



*2008 Reunion Tour 중 Every Breath You Take.




서머스가 창조한 저 기타 리프는 모르는 이 없이 역사상

가장 유명한 프레이즈. 82년 로버트 프립과 듀오 앨범

I Advance Masked를 낼 때 벨라 바르톡을 연구했는데

거기서 착안했다지.



얼핏 듣기로는 쉬운데 막상 치려면 손가락 찢어진다고

악명높은 악마의 리프라지... 무려 캘리포니아 주립대

음대서 클래식 기타를 전공한 분이니 핑거 난이도

쯤이야 이미 아득히 초월한 수준 아니겠남.



https://www.youtube.com/watch?v=dOJjxL82X2Q&t=275s

(왜 어려운 리프인지.. 4분 35초 경부터)




주변에 폴리스의 라이브를 들려줄 때 나오는 반응 중

열에 여덟 아홉은 그렇다. 스팅만 알고 들어갔는데 나올

서머스코플랜드의 팬이 되어 버린다고. 하나의

온전한 밴드를 얘기할 때 두 분은 스타인 스팅보다

더 중요할지 모르는 것이 사실일 거다.



(앤디 서머스 1987년 인터뷰. 기타 사운드의 디자인에 대해..)

https://www.youtube.com/watch?v=RS87DCFfzxU


(스튜어트 코플랜드 드러밍에 대한 설명. 어느 드럼 강사..)

https://www.youtube.com/watch?v=Mwojr-12xK4




42년생으로 이미 60년대 중반부터 블루스사이키델릭

연주자로 각광받은 앤디 서머스. 실력파 밴드 소프트 머신에서

투어 연주자로 뛰었고 저명한 애니멀스에서 정규 멤버인 적도

있었으니, 적어도 실력에 있어 누가 딴지 걸 만한 짭밥은 아닌

폴리스에 참여한 분이다. 나이로 보나 경력으로 보나

데뷔 무렵 세 분 중에선 멀찍이 앞서던 멤버인 셈다.



때려부수는 파괴 주법이 아닌 스티브 해킷, 스티브 하우,

알렉스 라이프슨, 로버트 프립처럼 이펙트 중시하는

분석적 어프로치로 프레이징을 펼친다 하여 흔히 두뇌파

분류되는 기타리스트동시대 U2디 에지와도 유사한 면이

있고, 중심 접근 자체가 포스트 펑크의 트레이드 마크일 듯.



폴리스의 라이브나 앨범 트랙을 골고루 들으면 금방 알 수

있지만 사운드 메이킹에서 서머스어프로치가 차지하는

비중은 절대적이다. 작곡 크레딧을 대부분 스팅이 가져간다는

단순한 이유로 따질 수 없는, 분명한 자기 생태계를 구축하는

밴드메이트인 것이다. 폴리스 이전 서머스의 플레이를 느끼기

원하는 사람에겐 애니멀스 시절 4분이 넘는 솔로잉을 펼친

트랙 Coloured Rain을 보통 추천하곤 한다.



('Colored Rain' by Eric Burdon and The Animals, 1968)

- 애니멀스 시절 앤디 서머스. 솔로 파트는 2' 20" ~ 6' 40" 정도에..



(폴리스가 과연 punk 밴드였는지 의심이 든다면 아래 영상을...)

https://www.youtube.com/watch?v=rPNQyyLglSQ



(Fender Telecaster)



('So Lonely' from Outlandos d'Amour, 1978)

*2분 25초쯤 이후 솔로잉도 꽤 괜찮은 편이다.



('De Do Do Do De Da Da Da' from Zenyatta Mondatta, 1980)

*이 곡에선 기타 이펙트로 리버브와 에코를 적절히 섞었다.



('Demolition Man' from Ghost in the Machine, 1981)

*앨범 버젼에서 기타 솔로잉을 만끽할 수 있다. 버젼이 여러가지라..



('Demolition Man' by Manfred Mann's Earth Band, 1982)

- 데몰리션 맨 맨프레드 맨s 얼쓰 밴드가 커버했는데 꽤 잘 뽑혔다.




폴리스의 히트곡 가운데 서머스 이펙트의 진가를 보여줄

트랙으로는 1집 Outlandos d'Amour에서 So Lonely,

2집 Regatta de Blanc에서 Message in a Bottle, 3집

Zenyatta Mondatta에서 De Do Do Do De Da Da Da,

4집 Ghost in the Machine에서 Demolition Man 등을

추천할 만하다.



특히 Message in a Bottle1집에서 Roxanne이 크게

히트했음에도 실질적으로 폴리스 음악의 기초를 세웠다고

평가받는 명곡이다. 롤링 스톤 지가 시대를 초월한 기타

(가 중심이 되는) 노래 100곡을 선정할 때 65를 차지할

정도로 스트랫 선상의 리프또렷하고 청량하다.



(Rolling Stone Magazine's 100 Greatest Guitar Songs of All Time)

https://www.stereogum.com/10114/rolling_stones_100_greatest_guitar_songs_of_all_ti/franchises/list/



('Message in a Bottle' from Reggatta de Blanc, 1979)

*최고의 리프. 가사는 병 속에 편지를 넣어 띄워보낸 사람 이야기..


('Roxanne' from Outlandos d'Amour, 1978)

*록산은 파리의 매춘부를 가리킨다. 신호등과 상관없다능.




52년생 스튜어트 코플랜드는 개별 악기 능력에 있어선

세 멤버 중 평가가 가장 높다. 16년 롤링 스톤 지 선정

시대를 초월한 드러머 100명 중 무려 10위, 05년 모던

드러머 및 13년 클래식 드러머 명예의 전당 헌액 등등..



특히 트래디셔널 그립으로 스틱하이해트, 을 다루는

테크닉은 동시대 최강이며 많은 후배들에게 영향을 줬다.

사운드의 여백을 책임감있게 메꿀 정도의 능력치는 존 본햄,

닐 피어트칼 팔머동급이라는 것이 중평이라 하겠다.



정작 본인은 미치 미첼의 영향을 가장 크게 받았다 하고

진저 베이커도 자주 언급했다. - 세 분 모두 락 트리오

멤버들.. 왜인지, 버디 리치 스타일 재즈 긱은 싫어한다고.



(Rolling Stone '100 Greatest Drummers of All Time', 2016)

https://www.rollingstone.com/music/music-lists/100-greatest-drummers-of-all-time-77933/stewart-copeland-33775/


(Modern Drummer Reader Pole, 2005)

https://www.moderndrummer.com/modern-drummers-readers-poll-archive/#_


(Classic Drummer Hall of Fame, 2017)

https://www.classicdrummerhalloffame.com/stewart-copeland



(traditional grip of a left hand)




어린 시절 한동안 가족이 중동에서 지낸 탓인지 레게 

스카를 포괄한 다채로운 전통 리듬에 익숙하여 폴리스

음악에 크게 기여한다. 때때로 클래식 퍼커셔니스트마냥

광범위한 진폭의 다이내믹스 능한 것도 이 때문일 듯.

꽉 찬 그루브의 재즈적 필인 또한 지나칠 수 없는 요소.



이들에게 하나의 루틴 패턴인데, 스팅이 베이스로 중심을

잡으며 가사를 읊는 뼈대 위에 서머스가 다양한 이펙트

변용하여 사운드를 채워주고 코플랜드가 그 위로 리듬

운용하는 자유분방함... 3집까지 레게펑크punk

고수하던 폴리스의 음악은 대략 이런 양상이었다.



('Don't Stand So Close to Me' from Zenyatta Mondatta, 1980)

*80년 앨범 원곡 버젼. 스팅은 실제로 교사였던 적이 있다고.



*86년 재녹음 버젼. 이 앨범 하나면 왠만한 히트곡 다 들을 수 있다.




1집 Roxanne을 쓸 때 스팅은 당초 보사노바 리듬을

구상했지만 코플랜드의 조언에 의해 탱고로 바꿨다고.

서머스 여러 모로 이들에게 중요한 2집 Message in a

Bottle 코플랜드 플레이가 역대 최고였다고 극찬했다.



3집Don't Stand So Close to Me는 여학생이 선생님에

품은 감정을 다룬 영국 차트 1위 곡인데 기타 신디사이저

등장한다. 해산 후 86년에 히트곡 모음집인 Every Breath

You Take: The Singles를 발매할 땐 '86 버젼으로 재녹음

중이었는데 마침 코플랜드가 부상 중이라 워크스테이션 명기

Fairlight CMI드럼 프로그래밍을 직접 했다고.



*아랜 86년 The Singles의 95년 재발매판 커버.

 (EBYT: The Classics)



*아랜 97년 또다른 모음집. 이들은 베스트 앨범이 잘 팔리는 편.

(The Very Best of Sting & the Police)




('The Bed's Too Big Without You' from Reggatta de Blanc, 1979)

*80년 독일 라이브. 코플랜드의 스네어 드러밍에 주목.




2집 The Bed's Too Big Without You세 멤버가

고루 우수한 가운데 특히 평단이 코플랜드의 물수제비 뜨는

듯한 스네어 드러밍을 콕 집어 칭찬한 바 있다. 3집의 숨은

진주 Driven to Tears싱코페이션 가득한 레게 리듬을

무리없이 소화해낸 코플랜드와 함께 서머스의 여덟 마디

솔로잉이 격찬을 이끌어내기도.



3집 중 엄청난 길이의 제목을 가진 When the World Is

Running Down, You Make the Best of What's Still

Around.. 이 트랙에서 보여준 funky-groove 베이스

드럼의 조화 역시 대단히 긍정적인 평가를 받았다.



많이 알려져 있지 않지만 5집Murder by Numbers

코플랜드의 재즈식 테크닉을 진짜 매력있게 들려준다고도..



('Murder by Numbers' from Synchronicity, 1983)

https://www.youtube.com/watch?v=1Wp-SZSBkjk




('Driven to Tears' & 'When the World Is Running Down, You Make

the Best of What's Still Around' from Zenyatta Mondatta, 1980)

- Zenyatta Mondatta의 두 트랙을 이어붙임..




 (Ghost in the Machine)




4집 Ghost in the Machine이나 5집 Synchronicity

쯤 가면 스팅뉴웨이브신디사이저를 적극적으로

받아들이면서 이전까지 사운드를 채워주던 서머스

여러 모로 부딪히게 된다. 밴드 스코신디가 설치기

시작할 때 기타리스트의 운폭은 좁아질 수밖에 없는 법.



4집Every Little Thing She Does Is Magic이나

Spirits in the Material World 같은 히트곡을 만들 때

스팅서머스의 갈등이 점입가경이었다고. 신디 톤

점령해 들어오면서 펜더 소리 듣기가 점점 힘들어지고

있음은 그냥 대충만 들어봐도 뭐..



아래에 4집 내고 공연 중.. Moog Taurus pedals 쓴다고

엄청나게 스팅 까는 댓글은 덤이다.


*Sting playing Moog Taurus pedals, 1982.

https://www.youtube.com/watch?v=nYFjTPAQ6G0



 (Moog Taurus)



('Every Little Thing She Does Is Magic'

from Ghost in the Machine, 1981)



('Spirits in the Material World' from Ghost in the Machine, 1981)




 (Synchronicity)




가뜩이나 멤버들 간에 신경이 곤두서 있던 차에 제작사

압력으로 녹음에 들어간 Synchronicity. 서로 모이지도

않고 따로 자기 파트를 녹음했다는 후문. 그런 앨범이

역대 최고의 성과를 거둔 마지막 작품이 되고 말다니.



스팅의 가사는 결코 쉽지 않다. 교대 나와 교사로 일한 적

있는 엘리트인지라 어려운 표현 투성이에다 가끔 스노비즘

쩌는 반쯤 허세 같은 작품도 심심찮게 나온다. 본작 가사가

그러한데 아서 쾨슬러란 문필가가 72년에 낸 유사 심리학

계열 저서에 등장한 synchronicity, 흔히 공시성이라고

일컫는 현학적 개념을 풀어낸 가사로 범벅을 했다.



그게 뭐냐고? 전혀 상관이 없는 두 개 이상의 사건이

우연히 겹쳐 발생한 데에서 초감각적 의의를 찾는 약간

초능력 비스무그리한 거라고... Synchronicity II

가사를 조용히 음미해 보시면 알 수도 있을 듯.



(Synchronicity II 가사 속 중의적 해석을 설명한 곳)

https://genius.com/3199809



('Synchronicity I' from Synchronicity, 1983)



('Synchronicity II' from Synchronicity, 1983)



*포스트 아포칼립스 사이버 펑크 문화의 절정을 보여주는 뮤직 비디오.



*질주하는 텔리는 서머스의 상징이다. 애틀랜타에서 83년 마지막 투어.




판매고만도 9백만 장을 넘기고 영국미국 양쪽 앨범

차트 정상에 오르며 84년 그래미 어워드본상 3개

부문을 포함 다섯 부문 후보에 올라 세 부문 - 올해의

노래 포함 - 수상을 기록하는 등. 83~84년의 폴리스

성과와 기록의 절정기를 맞고 있었다.



그럼 뭐하나, 밴드는 해체 수순을 밟고 있었는데. 대부분

곡을 쓰고 팀의 중심이던 스팅솔로 프로젝트로 가기

위해 잔뜩 바람이 들어 있던 상황이었으니. (심지어 이

시기 그는 꽤 연기도 잘 하는 영화배우였다.)



84년 3월 투어를 끝내자마자 활동 중단을 선언하고 각

멤버들은 찢어져 솔로 활동에 들어간다. 2007년에 잠시

재결합하여 투어를 갖기 전까지는 장장 23년간 휴지기가

지속했고 08년 이후 재결합 가능성은 지극히 낮다고.



*2008 Reunion Tour 중 Message in a Bottle.



*2008 Reunion Tour 중 Synchronicity II.



*03년 락앤롤 명예의 전당 헌액 공연 중 Roxanne.




짧고 굵게 음악계를 평정한 폴리스의 음악에 아직도 갈증이

남는다면 아래의 히트 트랙들을 더 참고하시길.



('Fall Out', non-album single 1977)

https://www.youtube.com/watch?v=4Av29Jp8Ryk


('Can't Stand Losing You' from Outlandos d'Amour, 1978)

https://www.youtube.com/watch?v=nH0vjLwMyc4


('Walking on the Moon' from Reggatta de Blanc, 1979)

https://www.youtube.com/watch?v=zPwMdZOlPo8


('Behind My Camel' from Zenyatta Mondatta, 1980)

https://www.youtube.com/watch?v=XaP2h7ZP5D0


('Invisible Sun' from Ghost in the Machine, 1981)

https://www.youtube.com/watch?v=1VuDjJ9KIxM


('King of Pain' from Synchronicity, 1983)

https://www.youtube.com/watch?v=yuOPRfq-q6U


('Wrapped Around Your Finger' from Synchronicity, 1983)

https://www.youtube.com/watch?v=svWINSRhQU0






(The Dream of the Blue Turtles)




물론 그 사이 가장 잘 나간 스타는 스팅이다. 기존 팬덤 중

솔로 활동이 망하기 바랬을 사람도 있었겠으나 이 양반이

어디 그리 썩힐 달란트이던감. 85년에 발표한 첫 솔로 앨범

The Dream of the Blue Turtles는 전반적으로 재즈

짙은 영향을 뽐낸 멀티 플래티넘의 수작이라 할 만하다.



브랜포드 마살리스를 위시하여 대릴 존스, 케니 커클랜드,

오마르 하킴재즈 씬세션들을 대거 투입하여 안정된

사운드를 들려준다. 핫100 차트 3위까지 오른 데뷔 싱글

If You Love Somebody Set Them Free는 발군의

추천 트랙이며 스팅 솔로 커리어 대표곡으로 자리매김한다.



('If You Love Somebody Set Them Free'

from The Dream of the Blue Turtles, 1985)

*전술한 세션들이 다 함께 출연하시는 뮤직 비디오.




84년 겨울엔 당시 영국 음악계를 쥐락펴락 하던 최고의

가수들이 다 모여 밥 겔도프 주도로 밴드 에이드라는

프로젝트 하에 Do They Know It's Christmas 싱글을

녹음하고 있었다. 스팅이 빠질 수 있겠나. 비중은 적지만.



('Do They Know It's Christmas' by Band Aid, 1984)

*1분 14초 경에 등장하심.



85년은 다이어 스트레이츠의 전성기이기도 해서 스팅

마크 노플러가 이들 최고의 히트곡 Money for Nothing

공동 작곡하고 스팅백킹 보컬로 찬조 출연한다. 이런

그림은 라이브 에이드에서도 확인할 수 있었다. 'I want

my MTV~'의 라인은 시대가 낳은 락 앤썸인 셈.





*참고로.. 역사를 새로 쓴 Money for Nothing의 뮤직 비디오.

https://www.youtube.com/watch?v=wTP2RUD_cL0

('Money for Nothing' by Dire Straits, 1985)



(...Nothing Like the Sun)




87년에 낸 ...Nothing Like the Sun 앨범은 진득한

어덜트 컨템포러리로 가득 찬 또 다른 멀티 플래티넘 수작.

앤디 서머스를 비롯, 에릭 클랩튼, 마크 노플러 등 동료

기타리스트가 대거 참여하여 화제가 되었다.



모친상 겹친 때문일까, 한층 깊어진 우울한 정서에

평단이 찬사를 보냈다. 반군에 희생당한 민간인에 바친

싱글 Fragile에서 깊은 쓸쓸함을 확인할 수 있다. 많이

알려진 Englishman in New York성 소수자로서

외롭게 투쟁하던 선배 인사에게 바친 곡이다. Be Still

My Beating Heart는 모친께 바친 곡.



('Fragile' from ...Nothing Like the Sun, 1987)

*클래식 기타 연주가 빼어난 16년 노벨평화상 기념 공연.



('Be Still My Beating Heart' from ...Nothing Like the Sun, 1987)

https://www.youtube.com/watch?v=Ng4P6FWVdcE




(The Soul Cages)




88년엔 이고르 스트라빈스키음악극 병사의 이야기

낭독 파트의 녹음에 바네사 레드그레이브, 이언 맥켈런

켄트 나가노가 지휘하는 런던 신포니에타와 함께 참여했다.



91년 앨범 The Soul Cages 땐 부친을 여의었음에도

역설적으로 밝게 그린 All This Time이 좋은 평가를

얻어낸다. 동명의 타이틀 트랙으론 그래미 상을 받았고.



('All This Time' from The Soul Cages, 1991)

https://www.youtube.com/watch?v=4LdUme7QZLY

*뮤직 비디오에서 장례식에 대한 암시를 읽을 수 있다.



(Ten Summoner's Tales)




93년 앨범 Ten Summoner's Tales는 큰 성공을

안겨준다. 그래미 올해의 앨범머큐리 음악상 후보로

오르게 되었고 If I Ever Lose My Faith in You

36회 그래미 최우수 남성 팝 가수 상을 수상한다.



발매 1년여 만에 트리플 플래티넘을 기록하고 If I Ever~

뿐 아니라 Fields of Gold, Shape of My Heart

히트곡이 줄줄이 터져나왔다. 리썰 웨폰 3탄 OST에도

수록된 It's Probably Me 에릭 클랩튼이 기타를 쳤다.



('If I Ever Lose My Faith in You' from Ten Summoner's Tales, 1993)

*보컬 기량으로서는 이 때가 절정기였다.



('Shape of My Heart' from Ten Summoner's Tales, 1993)

*세션 기타리스트는 공동 작곡자이기도 한 Dominic Miller.



('It's Probably Me' from Ten Summoner's Tales, 1993)

https://www.youtube.com/watch?v=SUYI7kIR0S4

*album version. 여러 버젼이 존재함.




93년엔 영화 주제가 작업이 많았다. 실베스터 스탤론

웨슬리 스나입스의 영화 데몰리션 맨을 위해 과거

트랙을 재녹음하여 OST에 수록했고, 찰리 쉰키퍼

서덜랜드삼총사를 위해 All for Love브라이언

애덤스로드 스튜어트와 녹음했는데, 그에게 이 곡은

솔로로서 아직까지 유일한 싱글 핫100  트랙이다.



('Demolition Man' from eponymous soundtrack, 1993)

https://www.youtube.com/watch?v=G3QWnqpHrEI



('All for Love' by Bryan Adams, Rod Stewart & Sting, 1993)




95년엔 니콜라스 케이지엘리자베스 슈의 영화 라스

베가스를 떠나며 OST 앨범에 참여하여 세 곡의 재즈

스탠다드를 녹음한다.



('Angel Eyes' from Leaving Las Vegas OST, 1995)

https://www.youtube.com/watch?v=eaWd0pNHDes

*한국에선 이 곡이 소폭 히트함.




97년에 그의 최고 작품 Every Breath You Take

미국의 흑인 랩퍼 퍼프 대디와 싱어 페이스 에반스

의해 커버되어 무려 핫100 차트 정상에 오르는 기염을

토한다. 비극적으로 사망한 동료 노터리어스 BIG

기리는 뜻에서 비롯되었으니 물론 개사하여 I'll Be

Missing You란 제목으로 발표한 것.



('I'll Be Missing You' by Puff Daddy & Faith Evans, 1997)

https://www.youtube.com/watch?v=NKMtZm2YuBE




최근까지도 차트에서 두각을 보이는 앨범을 꾸준히 내고

있지만 창작자로서 좋은 평가는 99년 Brand New Day

앨범 이후론 멈춘 듯하기도. 본작에서 알제리 민속 음악인

라이 양식을 빌려 알제리 가수 체브 마미와 함께 한 싱글

Desert Rose로 2000년 그래미 상을 받는다.



02년엔 영국 작곡가에게 주는 이보 노벨로 음악상 수상자로

선정된다. 03년에 니콜 키드먼주드 로르네 젤위거의 영화

콜드 마운틴 OSTYou Will Be My Ain True Love

앨리슨 크라우스와 녹음하고 이듬해 아카데미 주제가상

후보로 올라 시상식 무대에서 공연한다.



('You Will Be My Ain True Love' by Sting & Alison Krauss, 2003)

*연주하고 있는 건 드론 베이스란 전통 악기.




07~08년엔 전술했듯이 폴리스의 멤버와 재결합하여

전 세계 투어를 돌았다. 09년엔 락앤롤 명예의 전당

25주년 기념 공연에 출연했고, 17년엔 스웨덴 왕립

음악 협회가 주관하는 폴라 음악상 수상자로 추대된다.



아직도 현재 진행형의 아티스트이기 때문에 앞으로 더

어떤 업적이나 성과가 나올지 사실 예측하기는 힘들다.

평생에 걸쳐 정열적으로 새로운 음악을 발굴하기 위해

애쓴 예술가로서의 공은 세상 모든 사람이 인정하리라.



(92년 파바로티와 친구들 공연 중)




스팅의 보컬 스타일은 흥미롭고 또 경이롭다. 왠만해서

비브라토를 거의 넣지 않고 넓은 음역을 소화하는 점,

그러면서도 동시에 음정이 정확하다는 점, 중저음역과

고음역의 각 음역대를 요하는 트랙 양쪽에서 표현력이

출중하다는 점 때문이다.



특히 재즈에 기반을 둔 - 재즈 밴드의 베이시스트로서

뮤지션 경력을 시작 - 독창적 리듬 감각을 지적인 가사

속 단어의 운율에 묘하게 결합시키는 스팅만의 기법은

동시대 어떤 뮤지션도 따라 할 수 없는 능력일 것이다.



폴리스 시절 젊었을 땐 신랄하게 기득권을 비판하고

조롱하는데 능한 목소리인데 반해 부모님이 돌아가신

30대 후반 이후엔 진중하게 세상을 관조하는 무게감을

키워나간 점 또한 놀라운 면이다. 이런 능력이 지성미

넘치는 창의적 작사 조화를 이룬 상태... - 이것이 바로

인텔리전트한 송라이터 스팅의 참모습일 것이다.



(Fender Precision Bass)






본 블로거가 생각하는 스팅의 최고 작품은 여럿이다. 밴드

시절엔 Synchronicity II의 음악적 완성도가 가장 높았고,

솔로 커리어에선 아직 자신만만함의 갑옷을 벗지 않은 시절

첫 앨범에서 If You Love Somebody~가 들려 눈부신

광채와 실력의 정점이 최고였다고 믿는다.



*If You Love Somebody~ 라이브의 변화 비교:


(1980년대 팔팔하던 시절)

https://www.youtube.com/watch?v=6XUaDJm0ac8


(환갑 기념 공연. 이 때가 무려 60세. 옆에 브랜포드 마살리스.)

https://www.youtube.com/watch?v=jI8XLZUladY




완성도를 제외하고 가장 좋아하는 음악은 솔로 때 발표해

한국인들에게도 사랑받아온 Englishman in New York.

2011년 칠레 비냐델마르 페스티벌에서 풀 오케스트라

협연으로 완주한 버젼이 괜찮아 추천하며 마치련다.


(album version / official music video)

https://www.youtube.com/watch?v=d27gTrPPAyk



본래 브랜포드 마살리스소프라노 색소폰으로 솔로를

넣었는데 이 버젼에선 음역이 같은 클라리넷이 등장한다.

백킹 보컬의 여성은 호주 출신 재즈 보컬리스트 조 로리.

소외받는 이에게 스팅이 바치는 헌사가 여운을 드리운다.


"누가 뭐라 하든 네 자신이 되는 거야"








"공감을 눌러 주시면 큰 힘을 얻습니다"


'rock vocalists' 카테고리의 다른 글

브루스 스프링스틴 Bruce Springsteen  (0) 2019.06.15
로드 스튜어트 Rod Stewart  (0) 2019.05.15
스티브 페리 Steve Perry  (1) 2019.02.10
피터 세테라 Peter Cetera  (1) 2019.01.30
로버트 플랜트 Robert Plant  (0) 2019.01.05
and


욕 먹는 소리가 들리긴 하지만,
이 사람을 지금 짚어내지 않으면 머리 속에서
사라질 것 같아 두려운 뮤지션을 기어코 소개해야겠다.


보컬의 비중이 그리 크지는 않은,
거의 100%에 가까운 연주型 프로그레시브 락밴드
킹 크림슨...


킹 크림슨에서 80년대부터 현재까지
함께 하고 있는 보컬리스트 겸 기타리스트...
에이드리안 벨류 Adrian Belew 이다.



발음이 어려운 그의 라스트 네임은
'Belew = 벨류'라고 쓰고 '벌루'와 '벌류'의
중간 정도 음가로 읽으면 된다.
'벌'도 사실은 '블'에 가깝다.


프로그레시브 락밴드에 대해서는
여러 가지 경로를 통해서 이 카테고리를 통해
다루고 싶은 것이 본 블로거의 맘이긴 하지만...
쉽지는 않다. - 왜냐하면 의외로 이 장르의 세계에서
프로페셔널하고 또 데디케이티드한..
이른바 전업 보컬리스트가 적기 때문이다.


이미 다룬 바 있는 존 앤더슨 정도가
정말 흔치 않은 전업 보컬리스트 정도이고
여성으로서는 애니 헤이슬럼 정도가 꼽힌다.
연주를 중심으로 하는 장르의 특성 때문이리라.
아, 피터 가브리엘도 있겠다.


존 앤더슨..


애니 헤이슬럼..


피터 가브리엘..



이 장르의 음악은 그나마 보컬이 필요할 경우에는
그래서 연주자가 악기를 치면서 노래를 한다.
그러나 - 해본 사람은 알겠지만 -
악기를 연주하면서 동시에 노래한다는 일은
결코 쉽지 않은 노동이다.


에이드리안 벨류는 물론 보컬리스트 이전에
대단히 실험적이고 독창적인 기타리스트이다.
그는 프랭크 자파, 데이빗 보위, 토킹 헤즈 등과 작업했다.
(대충 성향이 파악되지 않는가...)


벨류가 킹 크림슨과 함께 한 것은 1980년대 초부터였다.
이 시기는 밴드의 역사에서 어떤 의미를 가졌는가...


80년대 4기 시절의 젊은 벨류...



잘 알려져 있다시피, 당시 킹 크림슨은 이미 로버트 프립
창작과 프로듀싱 전반에서 전권을 굳힌 단계였고
꾸준히 발표한 앨범에 대한 평가는 호의적이었으나
지나치게 크게 히트한 데뷔 앨범의 영향력을 벗지는 못하여
창작 과정에서 다소간의 난항에 봉착한 시점이었다.


또한 시대가 바뀌어 디스코나 펑크의 새로운 리듬
사람들의 귀 뿐만 아니라 시선을 사로잡던 시기였고
뉴웨이브나 뉴에이지의 새로운 창작적 트렌드는
전통적인 프로그레시브 뮤지션들에게 더 이상
'진보성(progressiveness)'이라는 영예를 허락하지 않았다.


킹 크림슨을 논하면서 로버트 프립을 빼놓을 수는 없는데
기실 프립의 플레이는 학구적이고 실험적이었지만
그렇다고 혼자서 북 치고 장구 치는 카리스마는 0.2% 부족하여
데이빗 길모어스티브 하우 스타일은 될 수 없었다.
그는 다른 파트와 온전하게 혼연일체할 때에 빛이 발하는
스타일이었기 때문에 어떤 게스트가 그와 함께 협연하는가
하는 문제가 밴드 운영의 첫머리에 늘 대두되곤 했다.


중년기의 로버트 프립...


연주모드 벨류...



그나마 이렇게 프립이 있는 듯 없는 듯한
카리스마로 밴드를 주도하며 라이브를 이끈 것도
70년대 후반까지만 통했던 것 같고
78~79년부터 불어닥친 새로운 음악의 흐름
킹 크림슨을 더 이상 그들답지 못하게 막았다.


그 시기는 디스코와 펑크에서 촉발된
클럽형 댄스음악이 주류로 급부상
하던 때였고
현대 대중음악의 뿌리가 되는 흑인음악 중에서도
극단적으로 상업적인 껍데기가 백인들에 의해
메이저 음악으로 둔갑
하던 시기였다.


흑인음악의 원류를 찾아 진솔하게 음악을 탐구하는
재즈 및 블루스 씬의 열정도 한풀 꺾이던 시기였고
클래식 음악에서 원류를 탐사해 보려던 프로그레시브
아티스트들의 노력도 약발이 떨어져 가던 시기였던 셈이다.


키스 에머슨이나 릭 웨이크만반젤리스 등 선구자들이
심혈을 기울여 탐구한 신디사이징 사운드의 진실도
80년대에는 단순화한 비트에 뉴웨이브 사운드의 광풍에
모래폭풍 닥친 듯이 묻혀버려야 했던 형국이다.
오죽하면 예스90125 같은 앨범을 냈겠는가...


고뇌하는 스타일의 프립...ㅋ


79년 무렵 벨류...



이런 시대상황... 다소 암울했던 것인데
로버트 프립은 나름 수퍼멤버의 기용을 통해
하나씩 문제를 해결해 나가려 했다.


80년대에는 유달리 수퍼밴드가 많았다.
앞에서 얘기한 이런저런 시장환경으로 인해
아티스트들이 멤버 간의 합종연횡을 통해
상업적 난관을 타개해 보려 애썼기 때문일 것이다.
그러고 보면 80년대 버젼의 킹 크림슨 라인업은
그들 버젼의 수퍼밴드였던 셈이다.


이렇게 해서 프립의 곁은 전설의 드러머 빌 브루포드가 지켰고
무시무시한 실력을 가진 베이시스트 토니 레빈이 등장했으며
그리고 기타와 보컬을 겸하는 에이드리안 벨류가 합류했다.
이른바 킹 크림슨 4기... 환상의 라인업이란 이런 것인가...


레전드.. 빌 브루포드


공포의 엄지.. 토니 레빈



프립이 처음부터 킹 크림슨의 이름으로
이 새 출발을 시작한 것은 아니었다.
그의 주요 목적은 브루포드를 꼬셔내는(ㅎ) 것이었고
디시플린이란 전혀 다른 프로젝트 밴드로 출범했다.
나중에 Discipline은 앨범과 트랙의 제목이 되기도 했다.


사실 킹 크림슨은, 곧 로버트 프립
한 번도 세컨드 기타를 밴드에 들여놓은 적이 없었다.
(오히려 퍼커셔니스트에 대한 욕심이 항상 컸던 것 같다.)
이는 당시의 달라진 환경에서 전혀 새로운 관점을 빌어
혁신적인 사운드를 구축해 보고자 했던
그의 욕망의 발현이었다고 사람들은 말한다.


그 새로운 사운드는 라이브에서 생소한 패턴으로
기존의 락음악을 해석하는 경향으로 나타났는데
브루포드레빈이 일렉트로닉한 베이스/리듬을
책임지면서 뉴웨이브를 방불케 하는 기본을 깔아주고
프립벨류전혀 트윈스럽지 않고 서로 완전히 이질적인
보이싱을 담아 패시지를 전개해 나간... 그런 패턴이었다.


일렉트릭을 많이 쓴 브루포드의 세팅...


또 하나의 화려한 세팅... ㅎㄷㄷ



이런 패턴의 셋업에서 네 개의 각 파트는
적정한 에코와 이펙트에 의해 맛깔나게 확성되어
키보드를 쓰지 않았음에도 모든 소리가 뉴웨이브스럽게
신디사이징되는 매우 80년대적인 효과를 낳았다고 본다.


실제로 Three of a Perfect Pair 앨범에서 가장 히트한
Sleepless 같은 트랙은 유리드믹스휴먼 리그를 생각나게 하는
매우 뉴웨이브스러운 몽환적 사운드로 가득차 있어 매력적이다.
특히 이 트랙에서 브루포드레빈이 만들어 내는
폴리리드믹한 베이스 비트는 대단히 환상적이다.


이런 사운드의 창조를 통해 킹 크림슨
그들 나름의 돌파구를 찾아낸 셈이었으며
두 대의 기타가 뿜어내는 이질적 앙상블은 매우 성공적인
것으로 인식되어, 이후 90년대 중반의 5기 라인업 때에는
두 대의 기타 + 두 대의 퍼커션 + 베이스와 채프먼 스틱이라는
파격적인 편성으로 이 패턴을 확대 재생산해 나갔다.


유리드믹스.. 90년대쯤일 거다..


휴먼 리그.. 80년대 전성기..



벨류다소 설익지만 관능적인 보이스 컬러
새롭게 창조한 모던한 판타지를 해석하는 데에
제격인 목소리와 가사를 제공하였다.
실제 라이브의 소리를 들어보면 어딘지
데이빗 보위의 냄새도 짙게 난다.
레빈과 들려주는 하모니도 썩 훌륭하다.


벨류의 보컬이 멋지게 등장하는 트랙으로는
Sleepless, Frame by Frame, Elephant Talk(랩?ㅋ),
Three of a Perfect Pair, Discipline 등이 있다.
이 중 Sleepless의 관능미와 Frame by Frame의 서정성이
Three of a Perfect Pair같은 경우 3박자의 이국적 프레이즈가
프립의 손끝에서 반복적으로 재생되는 히트 트랙이다.
발라드처럼 달콤한 Matte Kudasai(일본말)도 괜찮다.


요즘의 벨류 모습..



이 모든 작품에서 프립은 키노트 플레이어로서
중심 프레이징의 시작과 끝을 스스로 책임져 왔다.
킹 크림슨의 모든 것은 그에게서 비롯된다고 할 수 있지만
그러나 꼭 그것이 정답이 아닌 경우도 허다했다.


특히 라이브에서 있는 듯 없는 듯 조용하게 앉아서(!)
연주에 전념하는 로버트 프립의 빈 자리를 채워줄,
에이드리안 벨류와 같은 연주자의 자리는 크다고 하겠다.
전체적인 내용이 주로 프립과 연주 패턴에 치중하긴 했지만
본 포스트에서 강조하고 싶은 점은 킹 크림슨의 화려한
시절을 함께 채워준 주변 연주자의 중요성이라고 하겠다.


데뷔 무렵의 프립..



요리하는 자가 있으면 설겆이하는 자가 있게 마련이고
받쳐주는 병사가 없으면 장군은 홀로 싸울 수 없다...는 것,
바로 그 점을 말하고 싶었다.


기회가 오면 70년대의 킹 크림슨에 대해서는
따로 논하지 않을까 싶다.



'rock vocalists' 카테고리의 다른 글

프레디 머큐리 Freddie Mercury  (0) 2018.12.22
프레디 머큐리 0 - 보랩  (0) 2018.11.28
제니퍼 러쉬 Jennifer Rush  (0) 2010.03.31
존 앤더슨 0  (0) 2010.03.30
지미 제이미슨 Jimi Jamison  (0) 2010.03.29
and